Il laboratorio del genio: Bernini als Zeichner

P1240008 
Ausstellungsplakat im Palazzo Barberini

Vom 25. März bis 24. Mai 2015 waren in der Galeria Barberini an die 200 Zeichnungen vom wichtigsten und bekanntesten römischen Bildhauer, Maler und Architekten Gian Lorenzo Bernini zu sehen.

Entstanden ist diese interessante Schau in Zusammenarbeit von Jeannette Stoschek, Sebastian Schütz und Giovanni Morello: Vor Rom war sie im Museum der bildenden Künste in Leipzig zu sehen.

Das hat einen Grund: 1715 hat der Leipziger Stadtrat einen Großteil dieser hier ausgestellten Zeichnungen erworben, die der Bibliothekar Christian Götze vom römischen Kunsthändler Francesco Antonio Renzi kaufte; ein Großteil dieser Preziosen stammte aus der Sammlung der Königin Cristina von Schweden. Jahrelang lagen diese Schätze in der Ratsbibliothek von Leipzig bis sie schließlich 1931 von Heinrich Bauer und Rudolf Wittkower aus dem Keller ans Tageslicht geholt und komplett archiviert wurden.   Diese Leipziger Zeichnungen dokumentieren das künstlerische Leben Berninis, die Projekte – die realisierten und nicht realisierten – dieses barocken Genies.  Unter den Karikaturen befindet sich eine genial-spöttische über den Kardinalnepoten Scipione Borghese. Mit nur fünf Linien hat er ihn komplett portraitiert und sieht seiner Büste (natürlich auch von Bernini) in der Galleria Borghese ähnlich.  

Projekte des Vierströmebrunnens auf der Piazza Navona, vom Daniel,  vom  Laokoon, die Petersdom-Projekte und die Kolonnaden etc. Viele Eigenportraits als junger und auch als alter Mann, Portraits von Kindern (die alle ihm irgendwie ähnlich sehen), die fruchtbarsten Jahre unter seinem Mäzen Papst Urban VIII und später unter Alessandro VII, dem Chigi Papst sind dokumentiert. 

Zu der eh schon ausgezeichneten Leipziger Sammlung gesellten sich Werke aus anderen römischen Museen und den Vatikanischen Museen aber auch aus der Kollektion von Königin Elisabeth II. und aus der Wiener Albertina.

Immer wieder bestätigt sich, wie nachhaltig und definitiv Bernini das barocke Rom – zusammen mit seinem Erzfeind und Kollegen Borromini – prägte. Nach Rom passen die Zeichnungen am besten, denn nur hier kann man Bernini wirklich kennen lernen, angefangen von einem Besuch in der Galleria Borghese, bis hin zu den Kirchen, in denen seine Werke stehen, wie z.B. die Verzückung der Hl. Teresa in der Kirche Santa Maria della Vittoria. Noch nie hat man dem grafischen Werk soviel Bedeutung beigemessen. Zusammen mit der zurzeit im Palazzo Cipolla stattfindenden Ausstellung über das barocke Rom, verschafft man sich ein perfektes Bild dieses Barockkünstlers. Purer Luxus!

 

In diesem Zusammenhang auch interessant die Ausstellung Barocco a Roma im Palazzo Cipolla

 

Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

Genius Noci

Genius Noci im Orto Botanico – Trastevere

Auch auf KULTURA EXTRA

 

Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt (Khalil Gibran)

 

Nussbaum mit Plastikinseln von Romoli Venturi und Betrachterstuhl von Stucky

 der große Nussbaum im Orto Botanico – Hauptprotagonist dieser Ausstellung und
Bestandteil des Beitrags von Silvia Stucky und PRVs Inselns –  Foto: Christa Blenk
 

2008 hat ein gewaltiges Unwetter in Rom im Orto Botanico in Trastevere (Botanischen Garten) einen  sehr alten, großen Nussbaum zum Stürzen gebracht. Ein Teil der Wurzeln blieb allerdings unter der Erde,  der Baum wuchs weiter und aus ihm sprossen weitere Bäume.

Die Kuratorin Anna D’Elia hat vor einem Jahr dieses Ausstellungskonzept konzipiert,  den gefallenen Baum zum Hauptprotagonisten und Mittelpunkt gemacht und sechs römische Künstlerinnen auf unterschiedliche Weise mit ihm eine Verbindung treten lassen.  Und das passierte gestern, am 16. Mai 2015.

Hermann Hesses Fabel  über den jungen Piktor, der ins Paradies kommt und durch einen Stein seinen Wunsch, ein Baum zu werden, erfüllt bekommt, der wächst, gedeiht und doch nicht vollständig glücklich ist, bis  das Erscheinen eines Mädchens, das durch den magischen  Zauber-Karbunkel ebenfalls zum  Baum beide im Glück vereint, hat dafür Pate gestanden.

Stella Gallas Installation Pura consepavolezza (reines Bewusstsein) besteht aus  53 unterschiedlich großen Vogelnestern aus weißer Keramik, die sie an den Baumspitzen des enormen Nussbaums installierte. In einem Nest sitzt eine Frau und meditiert, sie selber! Das Nest ist ein Symbol der Geborgenheit und der Besucher wird eingeladen, sein eigenes sicheres Zentrum oder Nest zu finden.

P1230889

Stella Gallas – Foto: Christa Blenk

Gleich daneben die Installation Totem 2015  von Claudia Chianese. Dort wo der Baum sich spaltet, oder wo Äste abgebrochen sind, entstanden Löcher, diese hat Claudia Chianese in Totems verwandelt und sie mit Querschnitten vom Baum verbunden. Die physische und metaphysische Beschaffenheit des großen Baumes bildet hier einen Kreis. Materiell und immateriell, Geist und Materie, Sonne und Schatten, schwarz und weiß, voll und leer stellt sie gegenüber. Von ihr angeordnete runde Strohflecken landen zur Meditation über diesen Mikro- und Makrokosmos ein.

P1230885
Claudia Chianese bei der Meditation ihrer Installation Foto: Christa Blenk

Auf der freien grünen Fläche vor dem schlafenden riesigen Baum hat Paola Romoli Venturi ihre Plastikinseln aufgestellt. Sie erinnert daran, dass 2008, das Jahr in dem der Baum fiel, vor der kalifornischen Küste ein Wal mit 250 kg Plastik im Magen, tot aufgefunden wurde. Ihre umweltpolitische Installation prangert wieder einmal den  PTV_Paficic Trash Vortex  an, diesen 8. Kontinent aus Plastik im Pazifik. 2012 hat Romoli Venturi angefangen, Plastik au dem eigenen Haushalt zu sammeln um daraus ihre Isole_Paola Trash Vortex zu fabrizieren.  Fünf von ihnen  standen schon als wir ankommen, die sechste und größte Insel hat sie vor dem Publikum gefüllt und mit dem italienischen Kinderreim „Molti, Molta, Molte“ (Viel) die zukünftigen Plasktikinselverursacher in ihr Happening mit einbezogen und vielleicht positiv beeinflusst. Aufmerksam waren die Kinder jedenfalls.

 
P1230976
Paola Romoli Venturi beim Füller einer ihrer Inselns

Silvia Stuckys konzeptionelle non-Installation heißt  opera senza io  (Kunstwerk ohne mich) und steht gleich neben den Inseln von Paola Romoli Venturi, also vor dem Baum. Stucky  hat vor einem Jahr angefangen, den Baum regelmäßig zu fotografieren. Sie hat vier weiße Plastikstühle aufgestellt und an den Lehnen einen kurzen Text angebracht,  in dem sie das Leben und Nicht-Sterben des Baumes erklärt. Nach der Lektüre lädt sie den Besucher ein, sich auf den Stuhl mit Blick auf den Baum zu setzen und das was man hört, sieht und riecht in sich aufzunehmen. Das Kunstwerk ist in diesem Fall der Ort zwischen Himmel und Erde oder das Betrachten der Besucher. Mit ihren wunderbaren Fotos durchwandert man alle Jahreszeiten und Momente des Baumes. Sie hat sie zusammen mit den Geschichten, die ihr ein alter Gärtner im Orto erzählt hat, in einem E-Buch veröffentlicht., in einem Buch veröffentlicht.

SilviaStucky Opera senza io 2015_134-klein
Silvia Stucky « Opera senza io » – Foto: Silvia Stucky

In Jasmine Pignatellis Rebirth 2012 – Semirefrattario 1250°  wird die verbindende Lymphe zwischen den Zweigen zum Protagonisten.  Sie berichtet von der Kraft der Natur, vom  Willen zu Überleben, von der Selbstverständlichkeit der Wiedereroberung des Platzes. Für Pignatelli sind es die stummen Worte des Baumes, die an die alte Sprache der Mutter Erde erinnern. Zarte, farbige in den Himmel wachsende Stäbe, sollen die unsichtbaren Verbindungen zwischen der Lymphe und der Ursprache dokumentieren.

P1230898
Installation von Jasmine Pignatelli – Foto: Christa Blenk

Die Choreografin Alessandra Cristiani trat mit dem Baum mit einem primordial-rituellen Tanz in Verbindung. Mit ihrer Performance Esserenatura (Natur sein) feiert sie die Verwandlung ihres Körpers in eine Pflanze ähnlich Daphne, die aus Angst vor Apolls Verfolgung zum Lorbeerbaum wird. Sie zelebriert eine Vereinigung zwischen Natur und Mensch. Cristiani legt ihre Seele offen und ist mir hier schon öfter aufgefallen. Ihre individuellen Choreografien sind  beeindruckend, intensiv, beklemmend und außerordentlich und immer auf ein bestimmtes Projekt zugeschnitten. Vor ein paar Monaten hat sie uns mit einer Performance zu  elektronischer Musik von Michelangelo Lupone (Feed Drums)  tief beeindruckt.

 alessandracristiani-Baumtanz-Foto Silvia Stucky
Alessandra Cristiani während ihrer Performance – Foto: Silvia Stucky

Zwischendurch hat es immer wieder ein wenig zu regnen angefangen, nicht inszeniert, was aber den Baum durch die schwüle, schwere Luft sicher wieder ein wenig wachsen ließ oder ihm wenigstens ein neues Blatt bescherte.

Bemerkenswerte Schau in einem beeindruckenden Umfeld.

 

Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

Der Klang der Ewigen Stadt anno 1511 – Luther in Rom

Juli2013 140
Fresken Villa Farnesina

 

Musik in Rom zu Zeiten Luthers

Während Raffael 1511 seine Stanzen nach über 3 jähriger Arbeit beendete, Michelangelo noch in der Sixtinischen Kapelle arbeitete, Erasmus von Rotterdam seine Lehrrede Lob der Torheit in Druck gab, der große Künstlerbiograf und Maler Giorgio Vasari geboren wird,  Papst Julius II  sich in der Heiligen Liga  mit Kaiser Maximilian I verbindet, die Spanier zuerst Las Indias entdecken und später zum ersten Mal das Landesinnere von Panama erforschten, Portugal sich die Straße von Malakka und damit den Gewürzhandel sicherte wurden in Rom und  Italien diese Motetten, Lauden und Frottolen komponiert, die das römische Ensemble Concerto Romano auf dieser CD verewigte. Trendsetter in dieser Zeit waren vor allem Musiker aus Flandern und Nordfrankreich die sich zuerst in Florenz tummelten und dann zum Teil nach Rom kamen und eigene, italienische, Akzente setzen. Italien war auf dem Wege, eines der wichtigsten musikalischen Zentren in Europa zu werden.

Musiker und Komponisten wie Josquin des Préz oder Desprez, Petrus Roselli oder Costanzo Festa arbeiteten und komponierten hier. Eine der beliebtesten Musikarten war die Frottola, so nannte man die italienische höfische Vokalmusik, sie war das Produkt der Zusammenarbeit von Dichtern und Komponisten, eine Art Liebesgespräch der königlichen Gesellschaft. Diese Musikgattung verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Italien und in Europa. Zwischen 1504 und 1520 verlegte Petruci in Venedig umfangreiche Sammlungen von Frottolen. Dichter-Musiker wie Serafino dell’Aquila und Petrarca « Musica sopra le canzoni di Petrarca » waren die Hauptlieferanten für die Frottola. Nach 1530 sackte dieser Boom wieder ein und die Madrigale kam in Mode.  Bei der ursprünglich aus der Toscana kommenden Laude hingegen handelte es sich um eine Art einfacher Kirchenmusik, die vom betenden Volk oder einfachen Nonnen gesungen, aber auch als Begleitung bei Prozessionen gespielt wurde.

Der 28-jährige Augustinerbruder Martin Luther begleitete im Jahre 1511 den Prior Johann von Mecheln auf seiner Pilgerreise in die ewige Stadt und hat diese Musik während seines Aufenthaltes sicher gehört. Was er in Rom sah, hätte er sich wohl in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen wollen. Rom war ein unmoralischer Sumpf, ein Sodom und Gomorrha, die Hölle auf Erden. Was Rom zu bieten hatte, Kunst und die lichte Schönheit der Renaissance-Produkte, interessierten ihn nicht im geringsten! Er legte aber trotzdem die Generalbeichte ab und sammelte – wie alle anderen Pilger auch – Ablässe. Natürlich spielte dieser fundamentale und entsetzliche Aufenthalt in Rom für ihn eine wichtige Rolle für seine zukünftigen Entscheidungen und bahnbrechenden Reformationen.

palazzo borgia roma
Renaissance-Gebäude in Rom

Detailllierte Informationen über seine Reise gibt es leider nicht, aber in einigen Abschriften oder Briefen kommuniziert er sein Entsetzen über Privatmessen mit Kurtisanen. Diese begleiteten in der Renaissance Kunst, Musik und Wissenschaft und lebten und wirkten im Rom des 16. Jahrhunderts hauptsächlich mit und von weltlicher und religiöser Macht. Es ging so weit, dass der Begriff „Roma, caput mundi“ zu „Roma, cauda mundi“ wurde. Die Kurtisane nahm eine wichtige Rolle im öffentlichen Leben ein, wie etwa die Hetäre im antiken Griechenland, und genoss hohes Ansehen. In Reiseberichten aus der Zeit kann man das nachlesen. Der Franzose  Villamont schrieb z.B. 1588: „Was ich am meisten bewundere ist, dass die vornehmen Herren von Rom,wenn sie an den Fenstern von Madame der Kurtisane vorbeikommen,sie mit solcher Unterwürfigkeit grüßen, ihr die Hände küssen und ihr die Aufwartung machen, als wären sie eine Prinzessin oder irgendeine große Dame“.

Pünktlich zum 500. Jahrestag von Luther in Rom hat das römische Ensemble Concerto Romano die CD “Luther in Rom – Der Klang der Ewigen Stadt  anno 1511” mit Motetten, Frottolen, Lauden und Kanzonen in der Zeit Luthers zusammen gestellt und herausgebracht und den Musikmarkt wieder mal um eine fantasievolle, wunderbar-bewegende, spielerische und abwechslungsreiche Preziose von religiöser aber auch paganer Tanz- und Spottmusik bereichert.  Ein musikalisches Stadtportrait von Rom, welches sich zu diesem Zeitpunkt in einem umgreifenden und wichtigen Veränderungsprozess – nicht nur musikalisch sondern auch architektonisch und künstlerisch – befand.

Petrus Rosellis Kyrie dalla messa Baysez moy eröffnet den Spaziergang. Ruhig, rein, besonnen und doch mit einem heiterem Ansatz wird es von einem tanzfähigen anonymen Instrumentalstück “Occelino” abgelöst. Luther hat auch den römischen Karneval erlebt und  Il canto delle Amazzoni von Filippo de Lurano, einer der Lieblingskomponisten der Papstfamilie Della Rovere, besingt die Freizügigkeit in den römischen Adelspalästen; eine weitere anonyme Kantate aus dem Medici-Florenz  Charitate amore Dei, verpönt sogar die Rom-Pilger, so wie Luther einer war. Abwechslungsreich geht es weiter mit Josquin Desprez’ (1450-1521) – Tu solus qui facis mirabilia oder mit dem  Ave Maria von Jean Mouton, erwähnenswert auch  eine festlich-ernste und zeremonielle Motette Hyrerusalem que occis von Costanzo Festa  (nach Matthäus 23.37)  im kontrapunktischen Stil nach flämischen Manier komponiert. Diese Kompositionstechnik hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der italienischen Polyphonie gespielt.  Mit einem fröhlichen und schon komplexen Lied für Chor, Solisten und Ensemble vom Veroneser Lautisten Michele Presenti Che faralla, che diralla endet die musikalische Reise. Wir schließen die Augen beim Zuhören und können sehen, wie sie fröhlich durch das Renaissance-Rom schwingen, tanzen, beten oder jemanden verspotten.

Für die polyphonen Werke hat Alessandro Quarta eine männliche Besetzung gewählt, Frottelen waren Frauenstimmen vorbehalten. Wobei natürlich die Interpretation eine persönliche Entscheidung der Musiker ist.

Im sehr informativen Begleitheft schreibt Alessandro Quarta dass er, um die Vokalität zu favorisieren, bewusst klassische Aspekte der Stimmbildung und Tongebung beiseite gelassen habe, um sich der Folkore Zentralitaliens anzunähern. Lirturgische Prozessionsgesänge, die  der Struktur der Laude ähneln, werden heute immer noch aufgeführt.

Die Vokal-Solisten Lucia Napoli (Mezzo-Soprano), Jacopo Facchini (Alt), Baltazar Zuniga (Tenor), Luca Cervoni (Tenor) und Giacomo Farioli (Bass) verzaubern  und das Ensemble Concerto Romano von Alessandro Quarta besticht mit Präzision und Einfühlsamkeit und bringt spielerisch diese so wenig bekannte Musik und seine Zeit dem Zuhörer so viel näher.

 Christa Blenk

PACOB2 Skulptur Paco Barón (Autoportrait)

 

und wie es 50 Jahre im römischen Sumpf weiter ging  – zu Beginn und des Barock- und Hochbarock  - können Sie hier lesen: Roma Barocca

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

 

Rom und Barock – Ausstellung im Palazzo Cipolla

palazzo Cipolla-klein

Palazzo Cipolla
 

Barocco a Roma – la meraviglia degli Arti

Wenn man auf der Straße XX Settembre in Rom Richtung Quirinalpalast geht kommt man zuerst an der kleinen bescheiden-bezaubernden Kirche San Carlino alle Quattro Fontane vorbei, die Borromini 1646  baute und trifft 50 Meter weiter auf die protzig-geniale Bernini-Kirche Sant’Andrea al Quirinale (1670). Damit hat man die Pflicht erfüllt, Charakter, Einfluss und Machtanteil dieser beiden Künstler am römischen Bau- und Kunstgeschehen im Barock verstanden und ist bereit für die Kür im Palazzo Cipolla.

Aber zuerst muss man sich mit der  Ausgangssituation von Rom nach dem Mittelalter auseinandersetzen:

In der Spätantike lebten in Rom an die 1,5 Millionen Menschen.  Ein politischer Bedeutungsverlust, Plünderungen durch die Westgoten und Vandalen und die Abwanderung der Kaiser in andere Städte verursachten den Untergang des römischen Reiches. Im 9. Jahrhundert lebten gerade mal 20.000 Personen in Rom.  Durch einen einsetzenden Pilgerreisen-Tourismus erwachte Rom schön langsam wieder aus seinem Dornröschenschlaf und verdoppelte bis ins 15. Jahrhundert  seine Einwohnerzahl. Gebäude und Straßen  befanden sich allerdings in Rom in einem katastrophalen  Zustand und die komplett unzureichende Wasserversorgung war unwürdig für die Stadt der Aquädukte. Erschwerend hinzu kam die weiter anhaltende Zerstörung antiker Bauten die als Steinbruch dienten oder als Selbstbedienungsläden für Neubauten herhalten mussten. Bereits unter  Papst Sixtus IV setzte ein architektonisches Aufrüsten sowie eine umfangreiche Stadtsanierung ein. Papst Julius II  (1443- 1513) holte 1496Michelangelo nach Rom und legte somit den Grundstein, Rom wieder zum Ausgangspunkt verschiedener Kunstrichtungen zu erheben, was zusammen mit einer  von Jesuiten dominierten mächtigen Kirche  Rom zum zweiten Mal Caput und  Theatrum Mundi werden ließ mit Päpsten, Adel und Künstler als Hauptdarsteller. Der nächste Papst beauftragte den Architekten Domenico Fontana einen Plan erstellen, der die sieben Hauptkirchen in einer möglichst geraden Linie für die Pilger verbinden sollte, ließ die antiken Obelisken wieder aufstellen und versah sie mit einem Kreuz, gab ein neues Aquädukt in Auftrag, das 27 öffentliche Brunnen speisen sollte, die eines der Hauptmerkmale des barocken Roms werden sollten.  Der bauliche Wettlauf hatte begonnen und das neue glänzende Rom konnte entstehen. Für die Realisierung wurden die  Hauptprotagonisten und Erzrivalen Gian Lorenzo Bernini (1598-1680),intelligent, hochbegabt, opportunistisch, diplomatisch und aggressiv und Francesco Borromini (1599-1667) begabt und genial,  verschlossen, griesgrämig, kauzig und depressiv geboren.  Diesen beiden Barockschöpfer sind in der Ausstellung auch am prominentesten vertreten. Mächtig, imposant, gigantisch, übernatürlich und übermenschlich -  so sollte das neue Rom werden und so sollte es in der Welt verbreitet werden, wofür auch die wieder anreisenden Künstler sorgten.  Kirche und Staat konnten gleichermaßen damit protzen und nutzten außerdem diese neuen Architekturprojekte  für die katholische Gegenreformation. 

kolonnadenP1190190Moses
Bernini Kolonaden, Barockkirche und Moses von Michelangelo

Einer der wichtigsten und einflussreichsten Vertreter war zum einen Papst Urban VIII und zum anderen der Papstneffe (Nepotismus kommt von ihm) Scipione Borghese.  Das Amt des höchsten Kirchenchefs war wie ein Hauptgewinn im Lotto und für ihn und den gesamten Clan ein Synonym für Reichtum, Macht, Mäzenatentum und Sammlerleidenschaft wovon die Künstler, allen voran, Gianlorenzo Bernini, ebenso aus dem Vollen schöpfte wie das jeweils sich an der Macht befindende Kirchenoberhaupt. Zu erreichen war das nur mit Intrigen, Gewalt  und Perversität.

Nach den Carafa, den Medici, Farnese – bereichert sich von nun an – das Haus Borghese“. So sprach die römische Bevölkerung und kommentierte resigniert die Machenschaften und die Geldverschwendung der Kirchenoberhäupter.

Die Architektur suchte neue Wege, die Harmonie der Renaissance zu durchdringen und die Malerei sollte realistisch sein aber gleichzeitig täuschen und vortäuschen. Mythologie und Religion waren die Lieblingsthemen der Künstler im Barock. Götter und Helden waren nackt, schön und erotisch und durften so dargestellt werden, wie Gott sie geschaffen hatte. Die  üppige Scheinheiligkeit und irre Chromatik kannte keine Grenzen.

200 Exponate hat die private Stiftung Fondazione Roma Museo – Palazzo Cipolla für diese Ausstellung aus vielen wichtigen Museen der Welt nach Rom geholt, darunter Gemälde, Zeichnungen, Radierungen, Architekturprojekte, Skulpturen, Musikinstrumente. Die Frühbarockgemälde der Caracci Brüder, allen voran Annibale Carraci, der mit seiner fast ungebildeten poetischen Naivität und viel Mut die knalligsten Farben auf die Leinwand brachte stehen den chiaro-scuro Bildern der Nachahmer des skandalumwitterten Caravaggio (1571-1610) gegenüber. Der Triumpf von Baccus von Pietro da Cortona oder Guido Renis geniales Gemälde aus Neapel Atalante und Hippomenes, eine Episode aus der griechischen Mythologie. Die berühmte Barockdiagonale verläuft hier gleich zweimal an den nackten und mit gehauchten Alibi-Schleiern bedeckten Körpern entlang.   Atalante, die jeden Freier besiegt und ihn deshalb tötet akzeptiert die Herausforderung von Hippomenes. Auf dem Bild bückt sich Atalante gerade nach einem der Äpfel, den Hippomenes auf Verlangen von Aphrodite fallen ließ und verliert den Kampf, aber gewinnt Hippomenes.

Der Franzose Simon Vouet, der vor seiner Ankunft in Rom in Venedig noch ein Chromatikseminar belegte,  glänzt mit seinem großartigen Gemälde Il Tempo vinto dall’amore e dalla Bellezza aus dem Prado. Verschwenderisch, farbenprächtig, dynamisch, ausschweifend und generös wird hier dargestellt, wie die Zeit  von der Hoffnung und Schönheit besiegt wird. Nicolas Poussins  Mose fanciullo calpesta la corona del faraone kam aus Paris. Dazwischen Werke von Van Dyck und Rubens, Giacinto Brandi, Baccicia und viele mehr.

Und natürlich trifft man immer wieder auf Bernini und Borromini. Man kann sich mit dem Gegenprojekt des Petersdoms auseinandersetzten oder Berninis Projekte für die Engelsbrücke bestaunen. Auch anwesend eine wunderbare Holz-Skizze der „Verzückung der heiligen Theresa“ aus der Hermitage. Das Original ist in der römischen Kirche  Santa Maria della Vittoria zu bestaunen.

Nicht zu vergessen die Büste von Berninis Geliebten Costanza Bonarelli, übrignes die einzige Büste die Bernini von einer Frau anfertige.

Die folgende  Anekdote zeigt, wie viel Macht der größenwahnsinnige und arbeitswütige Bernini schon 1638,  gerade mal 40 Jahre alt, besaß: Costanza  war die Frau eines Bildhauers der für ihn arbeitete und hatte wohl gleichzeitig eine Affaire mit ihm und mit seinem Bruder. Als Bernini davon erfuhr, brach er seinem Bruder Luigi zwei Rippen und  verfolgte ihn mit dem Dolch bis in die Kirche Santa Maria Maggioro wo er ihn und einen  Priester zu Boden schlug. Durch seinen Diener ließ Bernini  das Gesicht seiner großen Liebe Costanza mit einer Rasierklinge entstellen. Berninis Mutter schrieb daraufhin an den Kardinalnepoten Francesco Barberini er möge doch gegen die Gewalttätigkeit ihres Sohnes, der sich als Herr der Welt sähe weit weg von Herren oder Gesetzen, einschreiten. Bernini wurde daraufhin zwar zu einer  Strafe von 3000 scudi verurteilt, die ihm aber auf Veranlassung des Papstes erlassen wurde mit der Begründung er sei „ein seltener Mensch, von sublimer Begabung, durch göttliches Wirken geboren, um zum Ruhme Roms Licht in dieses Jahrhundert zu tragen“. Der Diener wurde aus Rom verbannt und Costanza verschwand im Hintergrund, der Gunst ihres zweimal gehörnten und verspotteten Ehemannes ausgesetzt.

Bernini wurde allerdings brutal von seinem Thron gestoßen, als nach dem Tod von Papst Urban VIII, der 21 Jahre sein Gönner war, der Kulturbanause, strenge und pro-spanische Jurist Kardinal Pamphilij als Innozenz X ans Ruder kam und sofort alle Kulturprojekte einstellte und sogar die von Bernini begonnenen Glockentürme am Petersdom abreißen ließ.  Allerdings hatte das auch technische Gründe. Die Beschreibungen aus dieser Zeit lesen sich wie in Krimi!

Die Ausstellung ist eine wunderbare Ergänzung zu dem was man in Rom tagaus tagein sieht, unzählige Barockkirchen, Bernini- und Borromini-Brunnen und Bauten, Skulpturen, Innenhöfe, Oratorien, Kreuzgänge, es hört gar nicht mehr auf.

Bis zum 26. Juli 2015 ist die Ausstellung noch zu sehen.  Unzählige Vorträge, Konferenzen und Führungen begleiten sie.

Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

 

 

  

Klavier- und Geigenkonzert in der Sala Palestrina

 

Gestern Abend fand im ehemaligen Palazzo Pamphilj in der Sala Palestrina ein spritziges Konzert mit Musik aus der neuen und der alten Welt statt.

In großer Abendrobe spielten sich die brasilianische Geigerin Tania Camargo Guarnieri und die Mailänder Pianistin Maria di Pasquale durch das 19. und 20. Jahrhundert mit Musik von Brahms, Bruch, De Falla, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri und Paganini.

Ich war besonders auf Manual de Falla und seine Suite popular española gespannt, weil ich diese in Spanien sehr oft gehört habe und wirklich gut kenne – allerdings immer nur mit Klavier und Sopran (die wunderbare Victoria de los Angeles). Tania Camargo hat das gut hinbekommen, die temperamentvolle Pianistin hat sie aber zuweilen ein wenig überspielt. Die zarten und so schönen Zupftöne waren nicht immer oder nur teilweise zu hören. Ich bleibe deshalb bei der Stimmversion dieser schönen Suite.

Sehr schön die Bachianas Brasileiras von Heitor Villa-Lobos und entdeckt haben wir den brasilianischen Komponisten Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993).

Als Kind italienischer Einwanderer 1907 in Sao Paulo geboren, ging er 1938 als Preisträger nach Paris und studierte u.a. bei Charles Koechlin und Nadia Boulanger Kontrapunkt, Komposition, Musikästhetik und Orchesterleitung. In den 40er Jahren reiste er in die USA, erhielt vielzählige Kompositionsaufträge und war als Dirigent sehr gefragt, ging aber später wieder nach Sao Paulo,  um Direktor des Konservatoriums zu werden. 1992 wurde er mit dem Titel « größter zeitgenössischer Komponist der drei Amerikas » ausgezeichnet.

Seine eher konventionelle, die Zwölftontechnik ablehnende Musik ist versetzt mit den klassischen Elementen der brasilianischen Volksmusik, aber auch sehr geprägt von der Spätromantik (ich habe bei dem Stück Sertaneja für Klavier und Geige eine klare Referenz auch an Wagner herausgehört). Mit dem vier-Minuten-Stück für Klavier  Dança Negra und Encantamento für Klavier und Geige hat er Jazz und Blues eine interessante Hommage gezollt.

Aber richtig begeistert waren die Italiener natürlich bei Niccolò Paganinis Sonata n. 6 in la Maggiore.

Sehr charmant und intensiv Tania Camargo Guarnieri, die alles ohne Noten gespielt hat;  sie ist übrigens die Tochter von Mozart Camargo Guarnieri und hat ein umfangreiches Repertoire der Musik im 19. und 20. Jahrhundert. Die temperamentvolle Italienerin Maria Di Pasquale hat sich auf südamerikanische Musik spezialisiert. Zusammen haben sie eine schöne Performance hingelegt. Das Publikum hat sie sehr gefeiert!

 

Christa Blenk

 

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

 

Apulien und Basilikata über Ostern

 

matera-ganzKreisMateral-detail

100% Regen in Matera, 80% Regen in Bari.

Das waren die Wettervorhersagen bei unserer Abreise am Karsamstag nach Apulien. Sollen wir vielleicht doch lieber hier bleiben? Matera, das vor ein paar Wochen zur Kulturhauptstadt 2019 ernannt wurde, war der Hauptgrund unserer Reise. Nach kurzem Zögern siegte dann die Überlegung, dass ja die Wettervorhersagen hier eh meistens nicht zuträfen und so war es dann auch, Regen gab es wenig, aber dafür umso mehr Kälte….und viele neue Erkenntnisse

Fortsetzung des Reiseberichts über die Apulienreise auf Artmore

Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

Mozarts Requiem im Auditorium

P1230484
Vokalsolisten Rachel Harnisch (Soprano), Marianna Pizzolato (Alt); David Ferri Durà (Tenor)
und Luca Tittolo (Bass) mit dem jungen Kolumbianer Andrés Orozco Estrada am Pult.

 

Gewaltiges Requiem am Tag der Befreiung

Ein mysteriöser Besucher gab 1791 bei Mozart ein Requiem in Auftrag. Mozart war in keiner guten gesundheitlichen Verfassung und sollte nur noch ein paar Monate zu leben haben.  Er war außerdem überzeugt davon, vergiftet worden zu sein und ahnte seinen Tod voraus – jedenfalls steht es  so in einigen Büchern. Mozart wusste, dass er dieses Requiem für seine eigene Beerdigung schreiben würde. Im Film von Milos Forman liefen ihm deswegen während der Arbeit an seinem letzten Werk Tränen über das Gesicht. Dann gibt es auch noch die Legende vom Grafen Franz von Walsegg, der evtl. der Auftraggeber war, und für seine Frau eine Totenmesse bestellen wollte.

Aber aller Anstrengungen und Kampfgeist zum Trotz, hat Mozart es nicht geschafft, sein Requiem zu vollenden. Lediglich den Eröffnungssatz des Introitus (Requiem aeternam) inklusive aller Orchester- und Vokalstimmen waren fertig und aufgeschrieben. Vom Kyrie zum Dies-irae bis zu Confutatis existierten die Gesangspartien. Der bezifferte Bass sowie einige Orchesterpartien wie z.B. das Posaunensolo im Tuba mirum standen im Konzept, waren aber nicht ausgearbeitet. Vom Lacrimosa gab es acht Takte (1960 entdeckte man eine Skizze für eine Armen-Fuge, die offenbar die Sequenz nach dem Lacrimosa hätte beenden können (Quelle: Wikipedia). Vom Offertorium, Domine Jesu Christie,  Ostias und von einem Teil vom Coninuo waren die Gesangstimmen ausgearbeitet. Sanctus, Benedictus, Agnus Dei und Communio fehlten komplett.

Auf Wunsch von Constanze Mozart vervollständigen u.a. Mozarts Schüler Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayr dieses Auftragswerk. Nachträglich wurden immer wieder kontroverse und diskutierte Ergänzungen angebracht, die zu umfangreicher Legendenbildung beigetragen haben.

Die Aufführungspraxen sind genauso unterschiedlich und variabel wie die rätselhafte Entstehungsgeschichte. Ohne Zweifel gehört Mozarts Requiem zu den meisterhaftesten und komplexesten Chorwerken überhaupt. Es ist kein Requiem wie andere. Es sollte keine „Ruhe in Frieden“-Stimmung schaffen, sondern eine aggressive, kämpferische, laute und aufschreiende Seelenlage wieder geben. Sein Requiem ist ein Resümee seiner kompositorischen Arbeit, der Bach- und Händels Schreibweise,  der von ihm geliebten neapolitanischen Musik und ein Fingerzeit in die Romantik.  Mit d-Moll Akkorden geht es los. Keine Strenge, keine religiöse Zelebration, hier (in Rom) nur Kraft und Lebenswille.

Die Sänger waren für diese Aufführung gut aufgestellt. Die schweizerische Sopranistin Rachel Harnisch hat schon alle Mozartopern gesungen. Sie verstand ihre Rolle hier sehr zart und innig und schlang bei jedem Ansatz immer die eigenen Arme um sich selbst. Die Altistin Marianna Pizzolato hat am Konservatorium Bellini in Palermo studiert. Mit ihrer schönen warmen Belcanto-Stimme hat sie gut zu dieser Aufführung gepasst. Der spanische Tenor David Ferri Durá, verstand seine Rolle eher lyrisch, wollte aber immer wieder ausbrechen. Sein  Repertoire geht von der italienischen Oper bis zu Mozart.  Das Bassist Luca Tittoto ist ebenfalls ein Mozartsänger, er hat schon den Leporello und in München vor kurzem den Don Alsonfo in  Cosí fan tutte gesungen. Als Osmin wäre er auch unschlagbar. Feierlich und zelebrierend waren sie alle Vier nicht, aber das war ja auch nicht gefragt und hätte nicht zum Orozco-Estradas Sturm-Aufführung gepasst. Im Gegenteil, alle Vier zusammen verfielen sie komplex und facettenreich  in ein Da Ponte-Quartett.

Der Dirigent Andrés Orozco-Estrada hatte es eilig, sympathisch und temperamentvoll ließ er den Musikern für die Übergänge von einem Satz zum anderen nur wenig Zeit. Das merkte man schon gleich am Anfang. Das Publikum war noch nicht mit dem Begrüssungsapplaus fertig, da legte er schon los.

Ich habe das Requiem nicht oft genug gehört, um es vergleichen zu können, erinnere mich aber an eine Aufführung in Salzburg vor ein paar Jahren, die mir sehr viel weniger gefallen hat und die ich viel langweiliger in Erinnerung habe. Gestern war das ein grandioser und gewaltiger Sturm und man könnte sich gut vorstellen, dass es Mozart so gut gefallen hätte

Der Kolumbianer Andrés Orozco Estrada hat in Wien studiert und ist zurzeit einer der gefragtesten jungen Dirigenten. Zurzeit ist er Musikdirektor in Frankfurt und beim Houston Symphonie Orchester. In der nächsten Saison soll er als Gastdirigent nach London gehen. Orozco Estrada brachte die römischen Musiker zu Höchstleistungen und Orchester, Chor und Solisten vereinten fast sich zur Perfektion.

Der 25. April ist in Italien ein Feiertag: Tag der Befreiung (von der Nazibrut).

Dieses Konzert war dem 70. Jahrestag der Befreiung gewidmet. Ausgesucht hat man sich dafür zwei deutsch(sprachige) Komponisten. Schuberts 1. Sinfonie und Mozarts Requiem standen auf dem Programm. Der 2700 Personen fassende Saal war komplett ausgebucht und  Andrés Orozco-Estrada brachte das hiesige Orchester mit dem hiesigen Chor Santa Cecilia zu Höchstleistungen wie selten. Großes Orchester und 50 Choristen.

Christa Blenk

Auditorium 001
Eingang in die Sala Santa Cecilia – Auditorium

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

Noseda dirigiert Ravel und Casella

noseda 
Noseda nach dem Konzert

Casella kehrt nach über 100 Jahren nach Rom zurück

1910 wurde die 2. Symphonie von Alfredo Casella in Paris uraufgeführt. Dort studierte der Turiner Komponist Anfang des 20. Jahrhunderts und dort traf er auch auf die anderen musikalischen Zeitgenossen und entdeckte die Musik von Mahler, Falla oder Debussy.

Während des ersten Weltkrieges ging Casella nach Italien zurück, um in Rom das Liceo Musicale di Santa Cecilia zu übernehmen. 1930 gründete er das Trio Italiano. Viele Kompositionen aus dieser Zeit entstanden für die erfolgreichen Auftritte mit seinem Trio. In Rom ist Casella 1947 auch verstorben.

Aber erst jetzt, im April 2015 -  105 Jahre nach der Uraufführung in Paris -  fand seine 2. Symphonie  den Eingang in die römische Musikwelt und wurde am 18.04.2015 im Auditorium Parco della Musica zum ersten Mal aufgeführt. Eine kleine Premiere mit großer Resonanz. Genial und enthusiastisch am Pult Gianandrea Noseda.

Diese zweite Symphonie ist geprägt von vorausahnendem Entsetzen, dunkler Angst und lichter Hoffnung – sie ist wie eine aktuelle Zeitungslektüre. Mit dem Grauen des Krieges hat sich Ravel während des Krieges nochmals beschäftigt.  Elegia eroica ist 1916 entstanden und er hat es dem verstorbenen unbekannten Soldaten gewidmet. Er selber hat es im Krieg – wegen Untergewicht – nur zum Fahrer gebracht.

Der erste Satz, lento, grave, solenne, beginnt  mit einer glockigen Mahlerreferenz, um dann in die Tiefen der ankündigenden Kriegsmaschinerie einzutauchen. Die Melodie wechselt von einer Instrumentengruppe zur anderen und zitiert Wagners Walküre aber auch Marinettis kriegsverherrlichendes futuristisches Manifest. Interessante Perkussionspassagen.

Der zweite Satz, Allegro molto vivace,  ist Bewegung pur.  Aufrüstung und schneller werdende Züge mit viel Horn definieren ihn, zwischendurch immer wieder die helle (spanische) Querflöte bis die Glocken wieder – allerdings dunkler – erklingen.

Adagio, quasi andante, der dritte Satz. Er beginnt mit den Trommeln, ist elegant und sehr melodisch, ein wenig romantisch und Casella zitiert die Musik seines Landes aber auch Strauß und pathetisch Wagner.

Finale und Epilog beginnen mit einem resoluten Marsch, ironisch und positiv, Streicher und Posaune begleiten die müden Geigen, die sich aber schnell wieder aufraffen, um mit lauten, mächtigen Panzern direkt in Dantes Hölle und in einem intensiven und genialen Trauermarsch zu fahren bis dann ein mystischer Epilog doch noch etwas expressionistische Hoffnung und positives Zukunftsdenken verspricht.

Noseda hat uns vor der Aufführung geholfen, das alles zu verstehen. In 50 Minuten Schwerstarbeit  hat er sich genial durch dieses kompakte Werk gekämpft. Noseda hat die vielen und unterschiedlichen, lautmalerischen Farben, Referenzen und Hommagen so wunderbar herausgeholt, dass immer wieder ein Mahler, Strauss, Wagner oder Strawinsky durchblitzte, aber die Musik seines Heimatlandes, Italien, auch ihren Platz darin fand.

Der Italiener Alfredo Casella (1883-1947), der auch ein bedeutender Musikwissenschaftler und Pädagoge war, gilt eher als neoklassizistischer Komponist. Abgesehen von drei Symphonien gibt es sehr viel Klavier- und Vokalwerke von ihm.

P1230401

Aber vor Casellas Donnergrollen ging es erstmals um andere Machtspiele, griechisches Drama, Intrigen und pastorale Bukolik.

Noseda dirigierte Casellas Zweite mit Ravels Daphnis und Chloe. Die Werke von Ravel und Casella sind mehr oder weniger im gleichen Zeitraum entstanden. Unterschiedlicher und farbiger kann man die Zeit zwischen 1909 und 1912 nicht beschreiben.

Was lange währt wird gut!

Die Entstehungs- und Aufführungsgeschichte von Daphnis und Chloe ist kompliziert und mühselig!

Schon 1904 entdeckte der Solo-Startänzer Michail Fokine  in St. Petersburg  die Geschichte des griechischen Poeten  über den Schäfer Daphnis und seine Geliebte, die Nymphe Choe. Sie hat ihn so begeistert, dass er kurzerhand ein Ballettlibretto dazu schrieb. Für das kaiserliche klassische Theater allerdings war es zu fortschrittlich und es fehlten die klassischen Standards. So wurde es abgelehnt.

Maurice Ravel (1875-1937), der es trotz fünffacher Bewerbung nie geschafft hat, den Preis von Rom zu erhalten, wurde 1909 von Diagheliv beauftragt, eben diesen, Longus’ Hirtenroman für ein Ballet zu vertonen und obwohl Ravel sich vorher noch nie mit Ballettmusik befasste hatte, nahm er den Auftrag an. Fokine war zu diesem Zeitpunkt schon Chefchoreograf bei Diaghilevs Ballet Russe und sollte also mit Ravel zusammen arbeiten. Letzterer hatte große Probleme mit diesem Auftragswerk,  kam nur langsam voran und widmete sich zwischendurch immer wieder anderen Projekten. Erschwerend hinzu kam, dass Fokine kein Französisch sprach und die beiden nur über den Theatermaler Leo Bakst kommunizieren konnten.

Ravel schwebte ein gewaltiges Musik-Freskos vor  – ein Gemälde, wie es Ende des 18. Jahrhunderts von den französischen Malern gemalt wurde. Fokine hingegen dachte eher an eine archaische antike Vase mit erotischen Motiven oder vielleicht an die Illustration, die den Einband seines Buches von 1904 zierte.

In den ersten beiden Szenen Nocturne, Interlude, danse guerrière werden Daphnis und seine Geliebte  vorgestellt und Chloe wird von den Piraten entführt und entkommt wieder.  Die dritte Szene, also Suite 2, Lever du jour, Pantomine, danse générale  findet in einem Gral beim Gott Pan statt und beginnt mit der schönsten Szene, einem genialen Sonnenaufgang.

Der Saisonbeginn 1910 stand vor der Tür und Ravels Werk war nicht fertig.   Diaghilev bestellte deshalb zwischendurch bei dem jungen Strawinsky den Feuervogel. Strawinsky war damals so gut wie unbekannt (das Frühlingsopfer entstand erst 1913 und sollte ebenfalls einen Riesenskandal auslösen) aber er war schnell. 1911 wiederholte sich das Drama, Ravel war immer noch nicht fertig und Diaghilev beauftragte dieses Mal des Musiker Tscherpnin  das Ballet „Narcisse“ zu komponieren.

Als Ravel den ersten Satz fertig gestellt hatte, ließ er ihn bereits vorab – zum Ärger von Diaghilev – aufführen. Die Resonanz des Publikums war gemischt. Fokin hingegen war von der Musik begeistert. Im April 1912 war Ravel schließlich fertig und die Proben – und Probleme – konnten beginnen. Fokin und Nijinksy verbreiteten Spannungen und schlechte Laune u.a. weil der bereits verpflichtete Startänzer, Ninjinsky,  sich mittlerweile ebenfalls in der Choreografie versuchte und sich zwischen Tanz und Cohoregraf aufteilen musste und kurzerhand Tänzer abzog, um sie für seine Aufführung von Debussys L’après-midi d’un Faune tanzen zu lassen. Man muss sich diesen Schlagabtausch von genialen Aufführungen im fast Wochentakt einmal vorstellen. Und wie wir alle wissen, wurde Nijinskys Aufführung im Mai 1912 das Skandalevent des Jahres während Daphnis und Chloe vier Wochen später, nur eine lauwarme Aufnahme durch das Publikum in Thèâtre Châtelet erfuhr.

Das ging so weit, dass der auch nicht gerade als harmoniesüchtig verschriene Ravel selber hinter die Bühne ging, um mit den Tänzern die schwierigen und permanenten Rhythmusänderungen einzustudieren und komplizierte Passagen durchzuarbeiten. Die Primaballeria Tamara Karsavina hatte nur positive Worte für ihn, da er nicht von den üblichen Starallüren von mimosigen Tänzern oder kapriziösen Choreografen befallen war.  Klangvoll, erhaben und transparent, einem kristallreinen Quell vergleichbar und doch  überreich an heimtückischen Fallen, nannte die Primaballeria und erste Chloe 1912 Ravels Musik. Eine wunderbare Beschreibung, der nichts hinzuzufügen ist.

Die Uraufführung fand nur knapp vier Wochen nach der kontroversen Aufführung von Prélude de l’après midi d’un faune statt und wurde nach nur einer weiteren  Vorstellung in die Schublage gesteckt. Zwei Jahre später war Nijinksy nicht mehr  bei der Truppe und Fokin, der kurzfristig nach dem Ärger bei der Premiere die Truppe verlassen hatte, tanzte den Daphnis.  1913 wurde auf Drängen des enttäuschten Ravel über den Nicht-Erfolg der Balletts, die Suite Nr. 2 aus Daphnis und Chloe in Druck gegeben.  Die lichte und reizende Farbpalette von Pantomime und Sonnenaufgang sorgten allerdings in den Konzertsälen für viel Erfolg.

Die wohlkalkulierte Monotonie des Bolero (1928), eigentlich nur ein kleiner Streich von Ravel, war zwar noch weit weg, aber dann und wann hörte man doch Bolero-Takte heraus.

Heute gehört diese Komposition zu den wichtigsten Balletwerken und Strawinsky nannte es sogar eines der schönsten Produkte der gesamten französischen Musik. Das ganz große Orchester ist hier gefragt. Allein  15 verschiedene Perkussionsinstrumente sind dabei und ein großer  nicht sprechenden Chor. Orchestral werden meistens die zwei Suiten wie oben beschrieben gespielt.

Ausgezeichnet Noseda, er ist zur Zeit am Theater Turin und ist dieses Jahr zum « Dirigenten des Jahres » ernannt worden, wunderbarer Instrumenteneinsatz und  gut wie immer auch der hiesige Chor! Viel und lange anhaltender Applaus vor dem leider nicht sehr vollen Haus!

auditorium Auditorium Parco della Musica

Christa Blenk

Fotos: Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

Arp Museum Bahnhof Rolandseck

 

arpund blick vom Museum auf den Rhein

Uns schwebten Meditationstafeln, Mandalas, Wegweiser vor. Unsere Wegweiser sollten in die Weite, in die Tiefe, in die Unendlichkeit zeigen (Hans Arp)

Hans Arp hat hier visionär den zukünftigen Standort viele seiner Werke beschrieben. Richard Meier hat das Arp-Museum  so konzipiert, dass Arps Arbeiten in Verbindung mit Meiers schlichter und klarer Architektur Besucher wie Exponate in Weite, Tiefe und Unendlichkeit versinken lassen.

An einem sonnigen Tag ist es natürlich noch viel schöner, dort hinzufahren. Richard Meier hat dieses Museum für die Sonnentage gebaut. Davon gibt es ja hier am romantischen Rhein auch recht viele. Ferienstimmung und Ausflugskultur wurden hier immer schon groß geschrieben und die deutschen Dichter und Romantiker hielten sich alle gerne am Rhein auf. Sagen und Geschichten um ihn und um das Siebengebirge gibt es ja genug.

Der Bahnhof Rolandseck war ursprünglich die Endhaltestelle oder besser gesagt das  Eisenbahnempfangsgebäude eines Privatzuges von Köln nach Remagen. 1858 entstand er, knapp 20 km von Bonn entfernt, direkt am Rhein. Einmal angekommen, konnte der verwöhnte Reisende gleich in einen Ausflugsdampfer der Köln-Düsseldorfer umsteigen, per Kutsche weiter den Rhein entlang fahren oder den Drachenfels auf der anderen Rheinseite besteigen. Manche sagen ja, dass sich der Nibelungen-Siegfried dort herumgetrieben haben soll, obwohl Drachenfels eigentlich vom Quarz-Trachyt abstammen soll, aber vielleicht gab es ja doch den Drachen. Wer weiß das schon!

In der Romantik entwickelte sich eine Europa-übergreifende kulturelle Bewegung, eine Art Grand Tour um die Siebengebirgs-Rhein-Loreley Gegend und Lord Byron erklomm 1816 den Drachenfels. Sein Gedicht Der turmgekrönte Drachenfels (1816) löste in England eine wahre Reisewut an den Rhein aus. Ein Modetrend, der von nun an die Reise zu den Stätten der Antike über einen Umweg an den Rhein vorschrieb. Damals wurde man mit Eseln auf den Drachenfels bracht und sogar 1937 sollen noch 30 Esel im Einsatz gewesen sein, erst 1883 wurde die Drachenfelsbahn eröffnet; die älteste Zahnradbahn Deutschlands. Heinrich Heine hat 1830 Die Nacht auf dem Drachenfels verbracht.

Gegenüber, also auf der Museumsseite, steht der Rolandsbogen, oder das was von ihm übrig ist. Und weil ja früher alles möglich war, gibt es hier eine Variante der französischen Rolandssage, demnach lässt der Ritter Roland, ein Vasall Karls des Großen, seine verlassene Hildegunde am Drachenfels zurück, woraufhin diese sich in das Kloster Nonnenwerth zurückzieht.

In den 60er Jahren hat der Bonner Galerist Johannes Wasmuth dieses schöne klassizistische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert  vor dem Abriss gerettet und ihn kurzerhand in einen internationalen Kulturbahnhof umfunktioniert. Musiker, Literaten, Künstler, Bildhauer lebten und arbeiteten zum Teil dort, organisierten fortan Happenings, Theaterlesungen und Ausstellungen und machten den alten Bahnhof zum „the place to be“.

 Nach dem Tode der Antriebsmaschine Wasmuth geriet der Kulturbahnhof in eine Krise und ziemlich in Vergessenheit, bis er 2004  als Arp-Museum Bahnhof Rolandseck erneut mit einem geänderten Konzept eröffnet werden konnte. Die Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Art e.V. sollten gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz das Museum betreiben. So gelangte die Sammlung der Stiftung dort hin. Diese nur kurz anhaltende win-win-Situation endete allerdings in einem großen Streit und die Stiftung zog die Sammlung wieder ab, so dass das Museum nun mit Leihgaben und den Beständen des Landes Rheinland-Pfalz auskommen muss (was aber auch nicht schlecht ist, zumal ständig neue Werke erworben werden). 

 2005 wurde schließlich der Neubau des US Star-Architekten Richard Meier eingeweiht. So gut im Berg getarnt, dass man den Bau vom Parkplatz gar nicht sieht. Dort sieht man nur – wie immer – den alten (Kultur)Bahnhof. 33 Mio hat das Gesamtprojekt gekostet, die Ausstellungsfläche beträgt knapp 3000 qm, den ehemaliger Bahnhof mit eingeschlossen. Den dunklen, breiten Tunnel unter den Gleisen erhellt eine 17 m lange Skulptur von Barbara Trautmann. Kaa, gleich der Schlange im Dschungelbuch, wühlt sie sich im 19. Jahrhundert durch den Berg und kommt im 21. Jahrhundert am Ende des Tunnels wieder heraus. Dann fährt man mit einem Aufzug – mit Blick auf den Fels – nach oben und wird umhüllt von Helligkeit und sonnendurchfluteter Luft und ist hingerissen von diesem Wahnsinnsausblick. Alexander von Humboldt soll ihn als den 7. schönsten Ausblick der Welt bezeichnet haben -  und er ist ja nun wirklich viel herumgereist.

Richard Meier schaffte eine perfekte Symbiose zwischen Natur und Kunst, indem er bei der Planung  die geografischen Gegebenheiten mit einbezog. Die Verbindung dort oben von Arps Traumanatomie-Skulpturen mit Meiers klarer Geometrie ist einfach perfekt.

Im ersten Stock,  dort wo der Lift ankommt, wird man aber erstmal von großen, von der Decke herabhängenden duftenden weißen Tränen empfangen, die zu individuell gestalteten und modellierbaren Knautschsesseln führen. Hier treffen wir auf die sinnlichen und lavendeligen Rauminstallationen des brasilianischen Künstlers Ernesto Neto. Mensch und Natur  vereinen sich und es entsteht eine Wohlfühlsituation wie im Wellnesscenter, wenn die Sonnenstrahlen durch Meiers Bau gleiten, wir mit der Hand im Lavendel wühlen und der Duft unsere Nase erreicht. Haux Haux heisst die Ausstellung – das kommt aus einem Indianer-Gedicht und heißt soviel wie Anfang, Ende, Harmonie und soll schlechte Gedanken und böse Geister vertreiben. Huni Kuin hat es gedichtet. Es funktioniert!

besucherin fühlt den Lavendel
Besucherin beim Lavendeltest

Bis 25. Mai haben Sie noch Zeit, es auszuprobieren.

Ernesto Neto passt gut zu Taeber-Arp.  Das Licht, die Farben, der Ausblick, die Freiheit,  Stoff und Tüll der Installation: auch Sophie Täuber-Arp befasste sich viel mit Textilien und einige ihrer Wandteppiche sind ebenfalls im Obergeschoss zu sehen. Hier steht auch der Hauptteil der Arp-Sammlung und man lernt über sein Leben und das Zusamenleben- und arbeiten mit Sophie Taeuber-Arp.

Wie schon im ersten Stock flutet auch hier  alles in Weißtönen und sogar die seltsamen Formen von Arps neuer Anatomie wirken weich und laden zum Hinsetzen ein, das darf man aber natürlich nicht.

Bei so viel Licht verliert man jegliches Raumgefühl. Die individuelle Platzierung der Arbeiten entweder innen oder auf verschiedenen kleinen Terrassen katapultiert uns in einen – gefühlten – open-air-Skulpturenpark, und die Arbeiten bilden eine Verlängerung, um den Bergen auf den anderen Rheinseite näher zu kommen.

Vor genau 100 Jahren lernten sich  der Dadaist und Surrealist, Ablehner der bürgerlichen Kunst und Wegbereiter der Moderne  Hans Arp und Sophie Täuber in Zürich kennen. Arp war während des 1. Weltkrieges  dorthin geflüchtet.  Inmitten von Wirrnis und Tollheit von zwei Weltkriegen organisierten die beiden Künstler 27 Jahre lang ihr Leben um ihre Kunst und um sich selber. Das Museum hat diese Verbindung zum Themenjahr 2015 erklärt Zweiklang“ Rendez-vous des amis: Sophie Täuber – Hans Arp. In dieser eigens dafür geschaffenen Zusammenstellung wird das Werk der Malerin und Textilgestalterin Taeuber immer wieder  den seltsamen Gebilden von Arp gegenübergestellt. Fotos und viel Text begleiten und vertiefen. Erst durch Sophies tragischen Unfalltod wird diese enge Verbindung getrennt und Arp stürzt in eine große Depression.

Außer Ernesto Netos  Rauminstallationen im ersten Stock findet im ehemaligen Bahnhof, also vor dem Tunnel,  eine Ausstellung über die französische Malerei statt. „Revolution der Bilder: Von Poussin bis Monet“ mit Leihgaben aus Dublin und Werke aus der Kunstsammlung Rau. Sie geht noch bis 6. September.

 Nicht weit weg das Skulpturenufer Remagen. Eine Idee, die im Jahre 2000 entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt Remagen. Bis jetzt gibt es dort 13 Skulpturen u.a. auch von Arp.

Christa Blenk

auch für KULTURA EXTRA

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

Der Göttliche – Hommage an Michelangelo – in Bonn

P1230246Moses
Ausstellungsplakat und der Moses in Rom
 

!Dankt also dem Himmel dafür und bemüht euch nach Kräften, Michelangelo in allen Dingen nachzuahmen“ das hat Giorgio Vasari um 1550 geschrieben.

Der Göttliche – Hommage an Michelangelo ist der anspruchsvolle und vielversprechende Titel einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn.

Fünf Jahrhunderte Leben und Kunst unter dem Einfluss von Michelangelo (1475-1564). Seine bedeutenden Nachfolger, unter ihnen Caravaggio, Rubens, Rodin, Moore oder Cezanne, sind  zum Teil  mit wegweisenden und beachtlichen Werken in Bonn vertreten und lassen den göttlichen Meister hochleben. Genug ist es nie und die Tatsache, dass man während und nach der Ausstellung vor allem von ihm spricht, obwohl nicht ein Originalwerk des Göttlichen dort zu sehen ist, sagt ja schon alles!

Die Schau ist thematisch unterteilt, zementiert und verdeutlicht erneut, dass  die Kunstwelt sich ohne Michelangelo anders entwickelt hätte, banaler!

Durch den großen Biografen und Künstler Giorgio Vasari (1511-1574) wissen wir, dass die zerschlagene Nase und Filzhut so etwas wie sein Markenzeichen waren.  Vasari ist es zu verdanken, dass wir so viel über ihn und seine Vorgänger wissen. Michelangelo war der einzige Maler, über den Vasari geschrieben hat und ihn auch kannte.  Einmal sagte er zu ihm „Giorgio, wenn mein Geist etwas taugt, so ist es deshalb, weil ich in der feinen Luft eurer Arentiner Gegend geboren bin, wie ich auch mit der Milch meiner Amme Meissel und Hammer eingesogen habe, womit ich meine Figuren mache“. Der Vater von Michelangelo gab ihn als Kleinkind zu der Frau eines Steinmetzen, die ihn als Amme nährte. Schon als Lehrling bei Ghirlandaio übertrumpfte er in Allem seinen Lehrer. Im Garten von Lorenzo de Medici in Florenz durfte er üben und arbeiten.

Mythos Michelangelo und die Aktstatue

Dabei war sein Leben nicht immer nur vom Erfolg gekrönt und mit der zerschlagenen Nase ist er sicher nicht geboren worden. Intrigen, Probleme und Geldsorgen, hin- und hergerissen zwischen Rom und Florenz war auch sein Alltag. Michelangelo lebte in einer Zeit, der Renaissance, in der die Antike wieder sehr große Bedeutung bekam und männliche Aktstatuen, religiöse oder pagane, zum täglichen Handwerk gehörten und alle Künstler danach trachteten, den anderen zu übertreffen. Michelangelo hingegen wollte weiter, er wollte den Akt neu erfinden und wenn er jemanden übertreffen wollte, dann höchstens die Künstler der Antike.  Mit dem  David (ca. 1502) hat er die erste kolossale Aktstatue seit der Antike geschaffen. Sie wurde schon damals in Florenz auf der Piazza della Signoria aufgestellt und rief zum künstlerischen Wettstreit.  In der Ausstellung begleitet eine Skulptur von Rodin Das eherne Zeitalter (1876) seinen David sowie ein plumper und kriegsbemalter  Adonis von Lüpertz, ein klares Selbstbildnis  von ihm und damit man das auch merkt, hängt dahinter ein Foto, schön geschniegelt in Anzug und Sonntagskleidung. Prominent das Foto von Candida Höfer des David in der Accademia  und im Raum dahinter sind die Fotos von Thomas Struth zu sehen, der die Betrachter dort im  dem Jahre 2004 in den Mittelpunkt stellt und sich weniger um das zu Betrachtende kümmert. Ein schöner Torso von Fritz Wotruba ist auch unter den Exponaten.

Die Nacktheit und der Kosmos der Sixtinischen Kapelle

Michelangelo war fasziniert vom menschlichen Körper und ging in seinem Streben nach Perfektion und Studium der Muskelverläufe soweit,  Leichen zu sezieren.  Mapplethorne scheint das auch gemacht zu haben. Seine so ästhetisch-schöne Thomas-Serie  (1987) zeigt einen Mann, der in vier verschiedenen Posten in vier verschiedenen Rohren eingeschlossen ist und trotz gewaltiger Muskelkraft es nicht schafft, sich zu befreien, eventuell  bringt er die Rolle in Bewegung, aber er entkommt ihr nicht!  Genau so wenig wie Michelangelos Sklaven es nicht aus dem Marmor heraus schafften. Eine Ives Klein-Blau überpuderte Mini-Ausgabe eines Sterbenden Sklaven aus 1962 sticht ebenfalls gleich ins Auge.

Seine gemalten Aktszenen hingegen erzählen Geschichten. Die bekannteste natürlich ist das Jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle. Ein „Must“ bei einem Rom-Besuch. 1508 im Auftrag von Papst Julius II hat er in vier Jahren diese  520 qm große Fläche bemalt.  Direkt nach der Eröffnung hergestellte Druckgrafiken sorgten für eine rasche Verbreitung in ganz Europa und wenn man an Adam denkt, dann ist es der von Michelangelo.  Caravaggios wunderbar sensuellen  Johannes der Täufer (1602) aus den Kapitolinischen Museen hat man dafür nach Bonn geholt. Da hört es sich wie purer Neid an, wenn Papst Hadrian die Sixtinische Kapelle mit einem türkischen Dampfbad vergleicht.

Das Moses-Thema nimmt ebenfalls einen wichtigen Platz ein. Eine meiner Lieblingsskulpturen ist der Moses (der mit den kleinen Hörnern) in der Kirche St. Pietro in Vincoli in Rom. Ursprünglich für das Grabmal eben jenes Papstes geschaffen, thront er weiß und glänzend im rechten hinteren Eck dieser Kirche und zieht den Betrachter völlig in seinen Bann.

Ein wichtiges Element der Ausstellung sind die Skulpturen der Medici Kapelle. Rodin-Zeichnungen, und ein bildschöner Henry Moore begleiten dieses Thema. Von Rodin sagt man ja, er hätte seine Modelle zu ganz unmöglichen Positionen gezwungen, ja sie hätten sogar geheult vor Anstrenung. Selbst das hat er von Michelangelo abgeschaut. Zu sehen sind Rodins  allegorischen Figuren Tag und Nacht als Zeichnung in Anlehnung an die vier Marmorskulpturen für die Medici Kapelle in Florenz.

Kämpfer, Sieger und religiöse virtuose Meisterwerke

Der Bildhauer Giambologna darf ihn hier vertreten mit Florenz triumphiert über Pisa (1565) und ein wenig weiter ein Werk vom Schweizer Symbolisten Johann Heinrich Füssli Dalila besucht Samson im Gefängnis von Gaza  (1800). Die Pietà von Annibale Caracci sowie die Strickmadonna aus 1976 dokumentieren eine religiöse Seite von Michelangelo  und hier hätte ich jetzt ein Augenzwinkern auf Pina Bauschs Cafè Müller erwartet.  Die Szene, in der ein Tänzer einem anderen in anschwellender Geschwindigkeit die weiße Schlafwandlerin auf die Arme drapiert, die dieser dann ebenfalls  immer schneller werdend wieder fallen lässt, ist direkt bei der Pietà ausgeliehen! Oder? „Si non è vero è ben trovato“ – wie man in Italien sagt.

Die Ausstellung dokumentiert mit Arbeiten von Künstlern aus fünf Jahrhunderten den ungeheuren Einfluss von Michelangelo auf die Kunst in Europa von der Renaissance bis heute. Aber das ist natürlich längst nicht genug und nur ein Versuch, ein gelungener und allemal lehrreicher allerdings. Wahrscheinlich waren auch nicht alle (notwendigen) gewünschten Bilder oder Objekte zu bekommen. Im Endeffekt können sie sich die Anwesenden von Caravaggio bis Lüpertz glücklich schätzen, mit dem „Göttlichen“ in einem Raum zu stehen oder zu hängen. Allein das macht sie ja schon groß und wahrscheinlich auch gut.

Der Besuch der Ausstellung bestätigt, was wir eh schon wussten: Michelangelo war der Modernste von Allen! Ein generöser Vorreiter und Verkünder wie man sich von Zwängen und ranzigen Vorgaben befreit.

Kuratiert haben die Ausstellung die Professoren Satzinger und Schütze, der Katalog kostet 29 Euro. Zu sehen ist sie noch bis 25. Mai. Ein umfangreiches Begleitprogramm vertieft das nun wieder erneut geweckte Interesse an  Michelangelo und seine Jünger.

Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

Kammersonate von Hans-Werner Henze

Aus der Serie Henze-Aufführungen:

P1230328 Konzert im Spiegelsaal

Ein Wochenende in Bonn hat mich letzten Sonntag auf die Burg Namedy in der Nähe von Andernach geführt, wo u.a.  die Kammersonate, die Hans-Werner Henze 1948 für ein Klaviertrio komponierte, aufgeführt wurde. Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Henze habe ich zweimal persönlich in Marino/Rom in seinem Haus getroffen und er ist einer meiner Lieblingskomponisten. Von Bonn aus mit dem Auto braucht man nicht mal eine Stunde und kommt direkt am Rhein zum Schloss Namedy. Bei herrlichem Frühlingssonnenschein hatten wir vor dem Konzert sogar noch Zeit für einen Spaziergang im Park.

P1230307 Schloss Namedy

Das französische Klaviertrio Karénine mit Fanny Robilliard (Violine), Louis Rodde (Violoncello) und Paloma Kouider am Klavier haben sie mit viel Enthusiasmus, Charme und Talent vorgetragen.

Henze hat diese Kammersonate 1948 in einer sehr produktiven Nachkriegsphase komponiert. In dieser Zeit nahm er gerade Unterricht in Kirchenmusik bei Fortner in Heidelberg, wo er – 23jährig – als bester Schüler gefeiert wurde. 1949 besuchte er die Darmstädter Ferienkurse, studierte bei  René Leibowitz und lernte Darius Milhaud kennen. Das war die Zeit, in der er sich mit der Zwölftontechnik auseinandersetzte und sie mit neoklassizistischen Elementen versetze. Henze suchte, um es mit seinen Worten auszudrücken, „Freiheit, wilder und schöner neuer Klang“. Obwohl Henze der  Reihentechnik sehr anarchistisch und unorthodox folgte und die musikalische Vergangenheit nie ganz zur Seite legte, war das Konzept „neuer Klang“ doch damit verbunden. Henze selber erklärte sein Werk als „Wechselspiel zwischen Kontrapunktik und akkordlich gestützer Cantabilità ». Allein der Titel „Kammersonate“ erweckt schon Barock-Gedanken.

Henze beschreibt das in « Reiselieder mit Böhmischen Quinten » so: Erstmals muss um die Mitte des Jahres 1947 ein noch ohne Anleitung sich vollziehender Umgang mit der Zwölftonmusik begonnen haben, und zwar in der Kammersonate für Geige, Cello und Klavier. ………. und ein paar Seiten später:  Die Kammersonate für Violine, Cello und Klavier wurde erst am 16. März 1950 in Köln uraufgeführt, und ich konnte nicht dabeisein, habe sie erst viele Jahre später einmal gehört. In ihr erscheinen Zwölftonreihen und -Strukturen, ohne dass sie als Basiselemente des ganzen Stücks gesehen werden könnten – sie kommen so von außer hereingeflattert wie blaue Bänder im Frühling. Es war klar zu erkennen, dass sich etwas bewegte und dass dauernd neue Möglichkeitne in Sicht kamen. 

1948 im August wurde in Pyrmont unter Leitung von Wolfgang Fortner Henzes erste Sinfonie (alle vier Sätze) aufgeführt und er beschloß schon bei den Proben, dass sie noch nicht fertig sei. Eine infantile Komposition nannte er sie und er traf 1948 seine erste große Liebe und zog ohne Geld und Engagement nach Göttingen zu Heinz Poll, Solotänzer und Schüler von Kurt Joos. Seine erste Oper für Schauspieler   »Das Wundertheater » entstand.

Die Kammersonate besteht aus fünf Sätzen.

Der ersten Satz, Allegro assai, lässt  ein barock-tänzerisches und doch ein wenig schroffes Leitmotiv erklingen und trotzdem kommt die von ihm gewollte und verteidigte Klangsinnlichkeit zum Tragen. Dolce, con tenerezza dauert ganze 3,5 impressionistische, lyrische Minuten und versöhnt mit der gewollten Brutalität von vorher. Lento beginnt erstmals dramatisch-polternt und wuchtig und drifted dann wieder in den lieblichen zweiten Satz zurück. Allegretto leitet ganz witzig mit viel Pizzicati und weinender Geige sanft zum Epilog über, der dann wieder die träumerische Wildheit des ersten Satzes zurückfällt und ihn sogar noch steigert. Es endet mit einem verträumten Piano.

Weiterhin auf dem Programm durch das Trio Karénine stand Robert Schumanns Klaviertrio Nr. 2 F dur op 80 und Franz Schuberts 50-Minuten Klaviertrio Nr.2  Es-Dur, op 100. Bei letzterem haben sich die drei Solisten übertroffen.

Ausgezeichnete Performance von Allen und sehr schön ihr Verhältnis und ihr Abstimmen mit den Augen untereinander. Großartig und präzise der Cellist auch.

Auf der Burg Namedy (Rheinland-Pfalz), die im 14. Jahrhunderts als Wasserburg erbaut  und im Barock erweitert wurde, finden regelmäßig Konzerte, Theaterstücke und Lesungen  statt.

Zusatzinfo:

Michael Kerstan, eines der Gründungsmitglieder der Stiftung und jahrelanger Freund und Mitarbeiter von Henze schreibt auf der Eingangsseite der Stiftung:

„Ich möchte gerne“, so schrieb Henze im Frühjahr 2007, „dass meine Musik in Zukunft (d.h. auch nach meinem Ableben) die gleiche Wirkung ausübt wie heute und dass sie weiterhin zu einer Hörerschaft sprechen kann, die mit den kulturellen und sozialen Belangen der Zeit vertraut ist. Also müsste dafür gesorgt werden, dass Kontinuität auf eine Art und Weise gefördert wird, bei der Sinn und Form unseres europäischen Kulturbegriffs lebendig bleiben und im Bewusstsein kunstfreundlicher, musikliebender Menschen weiterentwickelt werden können.“

Dies sollte die Philosophie der Hans-Werner Henze-Stiftung werden. Ganz im Geiste des Maestro Kunst, Kultur und Musik zu fördern, wie er das sein Leben lang gemacht hat und weiter die Verbreitung des künstlerischen, musikalischen und literarischen Werkes von Henze sicher zu stellen und aktiv die Förderung von Nachwuchstalenten in den Vordergrund zu stellen.

Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

Höhlenstadt Matera

matera-ganzMatera

 

And the Winner is?

La citta dei Sassi, das alte Matera ist vor ein paar Wochen  zur europäischen Kulturhauptstadt 2019 ernannt worden und wird sich diesen Titel – mit der bulgarischen Stadt Plowdiw – ein Jahr lang teilen. Matera hat sich hier gegen Bewerbungen von 21 Städten, darunter Ravenna, Perugia oder Siena, durchgesetzt.

Wir sind in knapp 5 Stunden am Osterwochenende von Rom aus in die Basilikata gefahren, um diesen mythischen Ort kennen zu lernen. Allein mit dieser Idee waren wir natürlich nicht.  Matera war in den 80er Jahren noch ein Geheimtipp. Seit sie aber 1993 in den edlen Kreis der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen wurde, ist diese bedeutende und alte Stadt in der Basilikata in die Reiserouten gen Süden aufgenommen worden. Mittlerweile hat sich dort eine bunte Künstlerkolonie angesiedelt und direkt am Ortseingang entsteht in einem stillgelegten Steinbruch ein der Skulpturen Skulpturenpark La Palomba.

Skulpturenpark La Palomba La Palomba – Skulpturenpark

Matera ist eine der ältesten, wenn nicht die älteste, Stadt Italiens. Die gewaltig faszinierenden und terrassenförmig  ansteigenden Grottenwohnungen aus weichem Kalktuff entstanden in der Spätantike, um 800 v.C.  Diese Art zu leben war nicht nur günstig und praktisch kostenlos, sie schütze die  damaligen Bewohner auch vor Wind, Sonne und  Feinden. Direkt in den Fels eines 400 m hohen Bergkegels aus Tuffsteinplateau gehauen, bilden diese Behausungen zusammen mit unterirdischen Labyrinthen, grau-braunen Konstruktionen aus allen Zeiten  und modernen Abwasser- und Regenwassernutzungssystemen ein sehr beeindruckendes Ensemble. Direkt davor tut sich eine grandiose und wilde Schlucht auf und gibt den unbeschreiblich schönen Panomarablick auf das Flusstal der Gravina frei.

Den italienischen Schriftsteller Carlo Levi erinnerten diese Höhlenwohnungen an die trichterförmige Hölle Dantes. Er schrieb in seinem 1945 erschienenen Roman „Christus kam nur bis Eboli“ über Matera folgendes: Die Türen der Behausungen standen wegen er Hitze offen und ich sah in das Innere der Höhlen, die Licht und Luft nur durch die Türen empfangen. Einige besitzen nicht einmal solche; man steigt von oben durch Falltüren und über Treppen hinein. In diesen schwarzen Löchern mit Wänden aus Erde sah ich Betten, elenden Hausrat und hingeworfene Lumpen. Auf dem Boden lagen Hunde, Schafe, Ziegen und Schweine. Im Allgemeinen verfügt jede Familie nur über eine solche Höhle und darin schlafen alle zusammen. Männer, Frauen, Kinder und Tiere.

Das hat sich natürlich geändert. Es gibt jetzt viele moderne Restaurants, ein Museum, Kunstgalerien, schicke Cafeterias und einige der Höhlen sind sogar zu schicken Hotels umfunktioniert worden. Aber der ursprünglich Charakter der Altstadt ist nicht verloren gegangen, das darf auch nicht passieren, sonst entzieht die UNESCO ihr ganz schnell den Titel (das haben wir ja in Dresden gesehen). Überall wird gearbeitet, gebaut und renoviert und viele Straßen sind – hoffentlich aus diesem Grund -  gesperrt.

60500 Einwohner hat diese Stadt, in der nun überall stolze Hinweise auf das Jahr 2019 hängen und mit einem großen Plakat am Museum, dem Palazzo Lanfranchi, steht  in schwarzen Buchstaben „Je suis Charly“, damit kommen die Bewohner auch schon einer der Verpflichtungen einer europäischen Kulturhauptstadt nach.

Auf der Suche nach einem Drehort für seinen kontroversen Film Das 1. Evangelium – Matthäus entdeckte1964 Pier Paolo Pasolini  Matera (eigentlich wollte er diesen Film in Palästina drehen, hat aber nach langen Reisen durchs Land  nicht das gefunden, was ihm vorschwebte – das erfährt man alles in der Ausstellung). Die intellektuelle Atmosphäre, die sich in den 60er Jahren in Italien um Persönlichkeiten wie Fellini, Moravia oder Elsa entwickelte, passte gut in das Konzept des homosexuellen und kommunistischen Pasolini, der plötzlich mit seinem eigenen, persönlichen Katholizismus auftrumpfte.

Materal-detail Matera Detail

Filme wurden seitdem immer wieder dort gedreht. Levis’ o.g. Buch wurde 1979 verfilmt und 1985 kamen die „Sassi“ (Felsen) mit dem Film King David erneut in die Kinos. 2002 setzte Mel Gibson mit dem  Film Die Passion Christi die (biblische) Kinokarriere von Matera  fort. Die drei Kreuze, die er auf der anderen Seite der Schlucht aufstellen ließ, sind immer noch zu sehen. Leider war die Einfahrt in den Naturpark, in dem viele Grotten und kleine Höhlenkirchen zu sehen sein sollen, gesperrt.

Matera hat eine lange und faszinierende Geschichte: Griechen, Römer, Langobarden,  Sarazenen,  Normannen haben im Laufe der Jahrhunderte Spuren und Angst hinterlassen. Seit 1927 ist Matera die Hauptstadt der Provinz.  Die Basilikata gehört zum Mezzogiorno und ist eine der ärmeren Regionen in Italien. Inmitten von nicht enden wollenden Bergketten, auf denen jetzt im April noch Schnee zu sehen war, liegt es eingekeilt zwischen Apulien, Kalabrien und Kampanien und hat nur einen kleinen Zugang zum Mittelmeer.

Die Einrichtung von Kulturhauptstädten geht auf eine Initiative der Europäischen Union, genauer gesagt der damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri  von 1985 zurück. Seit 2004 wird der Titel Kulturhauptstadt Europas an wenigstens zwei Städte in der EU vergeben.  Ziel sein soll allem, die Besonderheiten in europäischen Ländern besser kennen zu lernen,Toleranz und Verständnis zu fördern und kulturell-gesellschaftliche Events zu organisieren sowie die Region und das Umfeld nachhaltig zu fördern. Athen, wer auch sonst, machte den Anfang. Im Rotationsprinzip war Deutschland  zum letzten Mal 2009 mit dem Projekt Essen/Ruhr an der Reihe. Die Besucherzahl hat sich seitdem um die Hälfte verdoppelt. 

Dieses Jahr teilen sich das belgische Mons und Pilsen in der Tschechischen Republik den Titel. Wir sind dann wieder 2015 an die Reihe; beworben haben sich bis jetzt Dresden und Nürnberg.

Christa Blenk

Fotos: Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

Skulpturenpark La Palomba / Matera Basilicata

Höhlenwohnungen und Skulpturen

schildDirekt an der SS7 vor Matera liegt auf der linken Seite der Skulpturenpark La Palomba im Archäologiepark der Chiese Rupestre. Der italienische Bildhauer und Anthropologe Antonio Paradiso hat ihn ins Leben gerufen und von ihm sind auch – zur Zeit – die meisten Objekte. Außerdem haben in diesem non-profit-Park auch noch die Künstler Carrino, Coletta, Moinfoli, Mattiacci, Nagasawa, Sagnulo, Stracciolli und Trotta Werke hinterlassen.  Auf ca. 6 Hektar mit 1500 qm Ausstellungsfläche stehen diese umwerfenden und beeindruckenden Skulpturen aus Metall, Marmor oder Stein. Der ehemalige Tuff-Steinbruch soll eine fantastische Akustik besitzen und es finden dort regelmäßig Konzerte statt.

Skulpturenpark La Palomba

Paradiso hat die Fusion zwischen dem weichen Tuff und rostigem Metall gesucht. Seine Skulpturen stehen da wie ehemalige Riesenwerkzeuge oder erinnern an Kräne, obwohl sie z.B. Ikarus oder Flug  heißen. Die abgearbeitete Tuffwand sieht selber wie ein Kunstwerk aus.

detail Tuffwand Detail Tuffwand im Park

Der Park ist immer geöffnet und ist gratis. Allerdings kann am Haupttor einen freiwilligen Beitrag in eine Box werfen.

P1230189KreisAuto
Skulpturen von Paradiso

 

Fotos: Christa Blenk

matera-ganz Matera

Fotos: Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

 

 

 

Muse Dannunziane

villatorloniamusencristinacrespo
Eingang Ausstellungsraum, Innenansicht, Cristina Crespo während der Eröffnung
 

Bei traumhaften Musen-Wetter am 1. April präsentierte Cristina Crespo ihre Musen Dannunziane, an deren Verwicklichung sie seit über einem Jahr arbeitet. Sehr schön stehen sie da, im wie dafür geschaffenen Raum in der Casina delle Civette in der Villa Torlonia.

P1220842

Anläßlich der Eröffnung der Ausstellung hat Cristina Crespo auch zwei Tänzerinnen auftreten lassen, die dann – in Lois Fuller Manier – vor dem Publikum auftraten.

Die Musen sind in zwei verschiedenen Gebäuden untergebracht. Im ersten, dem Hauptraum, stehen u.a. Ida Rubinstein, Lois Fuller, Mata Hari,  Olga Koklova. Isadora Duncan hat im zweiten Gebäude einen Raum für sich allein bekommen. Die Musen tragen auf der Rückseite jeweils eine Hommage an die Zeit oder an den Musenträger, so Olga, die Picasso auf ihrem Rücken trägt.

P1220760 P1220804 Rückseiten der Musen

Hier nochmals ein Auszug aus dem Artikel über Cristina Crespo:

Im Garten der tanzenden Musen wohnen u.a. Olga Koklova, Picassos wichtigste Muse und erste Tänzerin im Ballet Russe sowie die Muse der radikalen Futuristen, die amerikanische Radium-Tänzerin Loïs Fuller, geladen. Die französisch-polnische Komponistin Elzbieta Sikora hat Fuller in ihrer letzten Oper „Madame Curie“ gewürdigt und ihr eine fatale Rolle zugeteilt. Man sagt, Fuller hätte sich bei den Curies mit Radium versorgt, um bei ihren aufwendigen und bahnbrechenden Performances hell zu erstrahlen. Unter Rosen verbirgt sich die andere Futurismus-Muse, die dramatische Isadora Duncan, sie erdrosselte sich praktisch selber, als sich beim Zu- schnell-Fahren im offenen Auto ihr Schal in den Autoreifen verhedderte. Mit dabei natürlich die bahnbrechende und exotische-erotische Tanz-Ikone der 30er Jahre Ida Rubinstein, Cristinas Lieblingstänzerin, die sie immer wieder in anderen Rollen darstellt, eine der schönsten ist eine schwarze, halbbekleidete Magdalena in der Wüste. Desweiteren finden sich dort die adelige Römerin Claudia Quinta, die mexikanische Kultikone Frida Kahlo, geschmückt mit Königsstrellizien, Manets Muse Lola aus Valencia und die Bauchtänzerin Sharon Kihara ein. Außerdem treffen wir auf die tanzende Stummfilmdarstellerin Brigitte Helm, die Muse von Fritz Lang in Metropolis und natürlich Mata Hari, die Abenteurerin sowie Cleo de Mérode, die schönste Ballerina überhaupt, wie man sagt. Die Liste der tanzenden Musen ist lang und ihr Garten sehr groß, aber irgendwann finden sie alle ihre Bestimmung.

Gabriele D’Annunzio (1863-1938) wurde vor 150 Jahren geboren. Cristina Crespo widmet ihm – aber vor allem seinen Musen – dieses Projekt. Fasziniert darüber, wie viele interessante und intelligente Frauen dieser eher kleine und nicht besonders attraktive militante Nationalist für sich gewinnen konnte, entstand die Idee eines Gartens der tanzenden Musen. Dass der plüschige, kitschige und bombastischen Pomp liebende d’Annunzio zwischen den Frauen, Autos, Pferden, Luxus, Kunst, Politik, Einkäufen (vor allem Schuhe) überhaupt noch Zeit zum Schreiben hatte, ist eigentlich ein Wunder. 1883 entführte er eine junge Herzogin und heiratete sie gegen den Willen der Eltern. Nachdem er drei Kinder mit ihr hatte und Eleonora Duse in sein Leben trat, verließ er die Familie. Die Duse war sicher die wichtigste Frau in seinem Leben, die ihn inspirierte und ihm obendrein auch den nötigen Luxus der er brauchte, verschaffen konnte. Später flüchtete er vor seinen Schuldnern nach Paris und dort tanzte Ida Rubinstein für ihn.

Die Ausstellung ist noch bis Ende Juni in der Villa Torlonia zu sehen.

Text komplett für Katalog in deutscher Sprache

testo catalogo completto in lingua italiana

Christa Blenk

Fotos: Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

Cristina Crespo – Muse Dannunziane – inaugurazione mostra 1 aprile

P1200125Isadora DuncanSharon kihara Fotos: Christa Blenk

Narrami, o Musa, le gesta …..

Palestrina è un’antica cittadina a sud di Roma che dal XVIII secolo divenne una delle tappe del viaggio di formazione verso sud, il cosiddetto „Grand Tour“. Già nell’antichità questa località adagiata tra le montagne era collegata direttamente a Roma tramite la Via Prenestina e in seguito la Via Casilina. Palestrina venne menzionata per la prima volta in documenti pontifici risalenti all’VIII secolo. Nel 1515 diede i natali al compositore di musica sacra Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Cristina Crespo è nata a Roma, in un quartiere in cui alla fine degli anni cinquanta nei giardini si potevano ancora ammirare sculture e piante imponenti. Oggi dominano quasi ovunque gli uffici. Negli anni sessanta trascorreva quasi sempre le vacanze dalla nonna a Palestrina. La nonna aveva un grande giardino che era, soprattutto d’estate, il luogo preferito di Cristina. L’aver conosciuto in quell‘idillio floreale tutti quei fiori e arbusti esotici e variopinti ha sviluppato in lei un profondo legame e una sorta di affinità elettiva con la botanica e con gli abitanti del posto. Qui i bombardamenti degli Alleati nella seconda guerra mondiale arrecarono notevoli danni e molte piante deperirono. Tuttavia nei racconti della nonna e della prozia ricorrevano sempre determinate specie vegetali, tra cui anche un viburno bianco. Quest’albero molto particolare si è impresso nella memoria di Cristina che in seguito, da adulta, è riuscita a farne rifiorire uno. In quel giardino inoltre giacciono ancora le anfore ricoperte e nascoste dalle piante che Cristina già da piccola dipingeva con le saghe di Ovidio. I suoi pensieri ruotano costantemente intorno alle storie e alle leggende narrate dalla prozia e anche a quelle sottaciute, come le nozze indesiderate di sua figlia con un produttore di cinema muto.

A diciassette anni Cristina, ancora studentessa, trovò in una piccola bottega del centro un reliquiario, una specie di teca del tipo „Addolorata dei sette dolori“. Non disponendo del denaro per acquistare quel prezioso oggetto, l‘ottenne in cambio di quattro suoi dipinti. Quella teca fu per lei determinante e rappresenta oggi il punto di partenza dei suoi altari-teatro. Quando successivamente si trasferì con la famiglia in una casa sulla Cassia, la „venerazione mariana“ rimase nel suo atelier. Adesso è appesa proprio sopra la Wunderkammer di Cristina, in cui lei conserva oggetti di valore, conchiglie, pietre, piante o farfalle essicate e che, per inciso, nel Romanticismo avrebbe riempito di orgoglio chiunque avesse posseduto un simile „gabinetto delle curiosità“.

Il suo atelier è una miniera d‘oro e una stanza del tesoro à la Ali Baba: in esso sono allineati materiali di scena accumulati nel corso degli anni, tra cui un impressionante deposito di stoffe esclusivamente riciclate. Accanto ai veli trasparenti, che un tempo forse appartenevano alla Tersicore coronata di ghirlande, quando nel giardino della nonna spargeva l’impalpabile rugiada su bougonville, orchidee, pavonie e oleandri, si trovano preziose perle di vetro e filati, scampoli di stoffa e prove di cucito su tessuti tagliati e non più riutilizzabili provenienti dall’atelier di un designer italiano, un altro lascito della prozia. Tutti questi oggetti sono in attesa di fare ingresso nel suo personale Eliseo, nel Giardino delle muse danzanti, e di ottenere un loro ruolo.  Alcune marionette stanno già da anni in un angolo in paziente attesa di vedersi assegnare un compito o un ruolo in uno dei suoi teatrini. Talvolta manca l’acconciatura, un cappello o una collana o semplicemente solo lo sfondo, ma Cristina sa che cosa sta cercando soltanto quando l’ha finalmente trovato. Il suo atelier è un grande palcoscenico con tante porte, finestre e sipari, in cui si celano molti piccoli altari-teatro che devono solo essere scoperti e portati alla luce.

Muse Dannunziane

L’esposizione che Cristina Crespo sta preparando è dedicata alle piante e alle muse.

Le muse sono esseri trasognati e giocosi che a volte si innamorano di un Dio o di un mortale. Da queste unioni nascono figli dotati ed eccezionali come il bel Giacinto, ucciso per tragico errore da Apollo, la guida delle muse. George Balanchine creò la coreografia per l’„Apollon Musagète“ di Stravinsky,in cuiApollo danza impaziente con le muse Tersicore, Calliope e Polimniafino al Monte Parnaso. Dal sangue di Giacinto sbocciò un fiore che porta il suo stesso nome, che nel giardino di Cristina aspetta solo di appartenere a qualcuno. Anche il Lucio di Apuleio si trastulla ancora là, forse per trovare le rose che lo redimeranno dopo la sua sventurata trasformazione in un asino.

Cristina sa che senza il bacio della musa non c’è creazione, non c’è arte, non c’è musica, non c’è redenzione.

Tutte le cose che abbiamo dimenticato, chiedono aiuto nei nostri sogni. (Elias Canetti).

Originariamente le muse erano le depositarie della memoria, chiamate a coltivare e diffondere cultura, tradizioni, storie, usanze e ricordi. Mnemosine (la memoria), Melete (la pratica) e Aede (il canto ) formavano il trio di muse cui spettava il compito di trasmettere e divulgare le antiche leggende tramandate solo oralmente. Non era un’impresa facile, poiché le storie sugli dei, i semidei e i loro discendenti presumibilmente venivano trasmesse in toni positivi o negativi e arricchite di interpretazioni proprie a seconda di com’erano disposte le muse nei loro confronti. Soltanto in un secondo tempo il numero delle muse aumentò a nove e le aiutanti dei poeti si specializzarono tra l’altro nella tragedia, nella commedia, nella poesia, nella musica, nella danza e addirittura nell’astrologia, divennero più efficienti e popolari e infine celebrarono il loro ingresso nella pittura e nel teatro.

« Sulle macerie di un’epoca malata si erano incontrati il movimento e lo spirito, senza intercessione » scrisse Gottfried Benn in una novella.

Influenzato dal „movimento estetico“ inglese intorno ad Alma Tadema e Oscar Wilde, anche Gabriele D’Annuzio cercava di condurre la vita improntata al piacere riservata ad alcuni privilegiati. Che fossero muse, modelle, femmes fatales o fanciulle di buona famiglia, tutte volevano uscire dalla prigione di nebbia grigia dell’industrializzazione e mostrarsi imbellettate, misteriose e non affatto politicamente corrette. Attraverso la luce, il colore, i fiori e la danza ci si scrollava di dosso il rancido accademismo e ci si liberava delle costrizioni borghesi che predicavano un falso moralismo, per dirigersi verso una modernità sensuale e aperta. Nell’ebbrezza del Valzer di Vienna e nel decorativo stile liberty intorno al 1900, il movimento sotto forma di ballo diventò un fenomeno alla moda e l’Europa e l’America vennero travolte da una vera e propria ondata di danza che perdurò fino a metà del XX secolo e incluse anche il musical. „Movimento“ era peraltro anche una delle parole chiave dei futuristi, che però pensavano piuttosto alle macchine, alla velocità e all’obsolescenza. Tutte le grandi ballerine e i ballerini come Isadora Duncan, Lois Fuller, Ida Rubinstein, George Balanchine, Vaclav Nijinsky o Mary Wigman, la tedesca pedagogista della danza e pioniera della danza espressionista, si sono scatenati tutti più o meno contemporaneamente sui parquet e sui palcoscenici del mondo culturale occidentale. Girotondi orgiastici come quelli dipinti da Franz von Stuck o la danza della strega di Mary Wigman: confluirono insieme stile liberty, espressionismo o futurismo e si continuò a ballare, interrotti solo dalle due guerre mondiali, fino agli anni cinquanta.

All’Esposizione Universale di  Chicago del 1893 una ballerina sconosciuta, Little Egypt, fece furore dinanzi al pubblico internazionale eseguendo una danza orientale, o danza del ventre. Originaria dell’Egitto, tale danza allora era praticamente sconosciuta in occidente, benché alcune menzioni risalgano al 1700. Ovviamente fu uno scandalo e ci si indignò, come conveniva in un’epoca in cui non si poteva nemmeno mostrare un piede scoperto. Ma il pubblico era impazzito per Little Egypt. Questo senz’altro contribuì in modo decisivo a far abbandonare gli spettacoli in tutù per sperimentare qualcosa di nuovo, diverso e provocatorio.  Ida Rubinstein e successivamente Josephine Baker fecero poi cadere del tutto i vestiti; tuttavia il pubblico degli anni venti e trenta a Parigi era diverso da quello a cavallo del secolo. Aveva superato lo scandalo di Stravinsky e Marcel Duchamp ed era pronto.

Il termine danza del ventre probabilmente deriva dal francese, Flaubert la descrive, la „danse du ventre“, nei suoi reportage di viaggio. Nel 1906 Franz von Stuck dipinse la sua celebre Salomé e sembra che Cleopatra avesse sedotto Giulio Cesare con una danza del ventre, mentre la Regina di Saba  ballò per il Re Solomone dopo avergli fatto ricchi doni. Naturalmente anche Cristina Crespo si è già cimentata in questo ballo orientale ed ha perfino un’insegnante di danza del ventre.

Non vanno poi dimenticati il musical e il tip tap. Di questo ballo con scarpe munite di placchette di metallo si parlò per la prima volta già nel 1830, ma fu soltanto agli inizi del XX secolo che conobbe un vero e proprio boom, tra l’altro grazie al „dream team“ Fred Astaire e Ginger Rogers.

I misteri sono femminili, si mascherano volentieri, ma vogliono essere visti e scoperti, affermò il romantico Schlegel intorno al 1800.

Nello stile liberty le muse tornarono alla ribalta e i pittori, compositori o poeti non potevano più esistere senza di loro. Nella Secessione viennese Gustav Klimt aveva come sua musa Emilie Flöge, mentre Sigmund Freund e  Nietzsche erano più che incantati da Lou Andreas Salomé. Alma Mahler Werfel non era soltanto la musa del compositore Mahler, in sua assenza Kokoschka non poteva nemmeno respirare, Werfel non poteva scrivere e lei stessa non era nessuno senza loro tre. A Parigi Toulouse Lautrec non riusciva nemmeno a tracciare un segno sulla carta senza avere accanto a sé la ballerina di can can Jane Avril e Agustina Otero Iglesias, la ballerina e cortigiana spagnola che danzava nei Folie Bergères, fece perdere la testa a Parigi, mentre a Monaco Lola Montez faceva lo stesso con l’Imperatore Ludovico II.

I loro busti di ceramica sono realizzati nelle più diverse tonalità di bianco e, ispirati ai fiori preferiti del periodo liberty, indossano tutti un pomposo ornamento del capo. Alcune figure portano il loro tatuaggio di riconoscimento anche sulla schiena, come ad esempio Jean Cocteau, decorato con una scena tratta dalla „Parade“.

Ad un appuntamento nel Giardino delle muse danzanti sono invitate anche Olga Koklova, la più importante musa di Picasso e prima ballerina al Ballet Russe nonché la musa dei futuristi radicali, la danzatrice americana che si illuminava con il radio Lois Fuller. La compositrice franco-polacca Elzbieta Sikora ha reso omaggio alla Fuller nella sua ultima opera „Madame Curie“, in cui le ha assegnato un ruolo fatale. Si dice che la Fuller si rifornisse di radio dai Curie per apparire più luminosa degli altri nelle sue performance complesse ed innovative. Sotto le rose si nasconde l’altra musa del futurismo, la drammatica Isadora Duncan, che praticamente si strozzò da sola perché guidava troppo velocemente con il tettuccio dell’auto aperto e le si impigliò la sciarpa tra le ruote. E con loro naturalmente Ida Rubinstein, l’icona della danza degli anni trenta, provocatoria ed esotica-erotica, la ballerina preferita di Cristina, che la rappresenta continuamente in ruoli diversi, di cui uno dei più belli è una Maddalena nel deserto nera e mezzo vestita. Vi si incontrano inoltre la nobile romana Claudia Quinta, l’icona cult messicana Frida Kahlo adornata con sterlizie reali, la musa di Manet Lola di Valencia e la danzatrice del ventre Sharon Kihara. Vi vediamo altresìdanzarel‘attrice del cinema muto Brigitte Helm, la musa di Fritz Lang in Metropolis, e naturalmente l’avventuriera Mata Hari nonché Cleo de Mérode, la più bella ballerina in assoluto, come si riferisce. La lista delle muse danzanti è lunga e il suo giardino molto grande, ma prima o poi trovano tutte il loro posto.

Gabriele D’Annunzio (1863-1938) nacque 150 anni or sono. Cristina Crespo dedica a lui – ma soprattutto alle sue muse – questo progetto. Affascinata da quante donne interessanti e intelligenti riuscì ad avere questo militante nazionalista piuttosto piccolo di statura e non particolarmente attraente, ha concepito l’idea di un giardino delle muse danzanti. È di fatto un miracolo che D’Annunzio, amante dello sfarzo piccolo-borghese, kitsch e bombastico, tra le donne, le auto, i cavalli, il lusso, l’arte, la politica, gli acquisti (soprattutto scarpe) trovasse anche il tempo per scrivere. Nel 1883 rapì una giovane duchessa e la sposò contro il volere dei genitori. Dopo aver messo al mondo con lei tre figli e aver conosciuto Eleonora Duse, lasciò la famiglia. La Duse fu sicuramente la donna più importante della sua vita, lo ispirò e per di più gli poté procurare anche il lusso di cui lui aveva bisogno. Più avanti egli se ne andò a Parigi per sfuggire ai debitori e là ballò per lui Ida Rubinstein.

Ci si può perdere molto facilmente in questo giardino della memoria, è un labirinto e non tutti trovano la via d’uscita. In lontanaza si ode il sussurro e il silenzio bisbigliante dell’oracolo che descrive il percorso, ma ancora più importanti sono le esperienze, i desideri e le speranze personali. Se tuttavia non si dedica abbastanza tempo a queste storie, si rimane soltanto uno spettatore esterno e non si riesce nemmeno ad entrare.

Questo delicato progetto è il personale Grand Tour di Cristina Crespo. Per anni lei ha visitato i luoghi frequentati dalle sue protagoniste e si è recata molte volte sul Lago di Garda, dove c’è la dimora di D’Annunzio – forse anche alla ricerca dello spirito delle muse?

Ad aprile 2015 le muse agghindate saranno esposte a Roma alla Casina della Civetta. Questo palazzo degli anni trenta in stile liberty è incantevole proprio come il suo giardino e si potrebbe persino immaginare che le protagoniste della mostra prendano vita e scambino i ruoli con le muse che danzano alle pareti.

GIARDINO DELLE MUSE DANZANTI „Le Dannunziane“ è il titolo del suo libro che uscirà prossimamente in occasione della mostra. Muse, miti e leggende hanno da sempre ispirato e affascinato i musicisti e gli artisti e la storia dell’arte e della musica sarebbe molto povera senza le diverse interpretazioni della mitologia. Questo progetto invece è qualcosa di particolare, nessuno prima si era occupato in tal modo delle muse e delle ballerine, attribuendo loro fiori e piante: un omaggio più grande allo stile liberty non sarebbe possibile.

Mito e teatro

L’attuale progetto delle Muse Dannunziane di Cristina Crespo evoca un’associazione con gli altari-teatro a cui lavora dagli anni novanta. Non sono stati soltanto i suoi viaggi in Sudamerica, in Nordafrica o in Asia a motivare e stimolare queste composizioni teatrali, un contributo decisivo lo hanno dato anche i suoi studi sul Medioevo italiano nonché, come già menzionato, l’acquisto di una teca religiosa all’età di 17 anni. Questi ricordi e queste impressioni di usanze straniere e religioni pagane lei li fonde con la mitologia, le leggende familiari e la Commedia dell’Arte, dando vita così a questi affascinanti arrangiamenti teatrali. Le storie narrate qui trasportano lo spettatore dal dramma alla commedia, al giardino delle Esperidi, ricordano la Genesi e richiamano Ovidio. Alcune figure, come „Uta nuda“, sono semplicemente collocate in una scatola di legno che un tempo forse era servita a confezionare un liquore pregiato. Non molto lontane giacciono anche Danae o i suoi prediletti come la sacerdotessa di Afrodite Ero e il suo amante Leandro. Edipo e la Sfinge sono interpretati molto liberamente. Il primo sta sopra le mura di Tebe con la mano appoggiata sull’ala dorata della sfinge tentatrice di Franz von Stuck. Lei sta precipitando o lui la vuole sorreggere e forse salvare Giocasta dalla morte. La scena è incorniciata da tonalità simboliste che evocano l’Ofelia di Millais.

Dinanzi a queste composizioni teatrali non si può fare a meno di pensare ai pupi siciliani, ma anche alle edicole sacre tanto diffuse nelle strade del sud o al culto del presepe a Genova, città da cui proviene originariamente la sua famiglia. Generalmente nelle edicole è raffigurata una Madonna con bambino e sono piene zeppe di tesori o di altri oggetti tipici di una Wunderkammer, con ricordi e proponimenti del committente o costruttore e stanno là appese, leggermente impolverate e un po‘ tristemente decadenti, raccontando la storia del passato.

Le sue crezioni laboriose e barocche sono un mix di pittura, scultura e poesia che in combinazione con le tradizioni, le religioni e i rituali diventano opere d’arte. Un horror vacui organizzato che induce a inventare tante piccole storie collaterali e a mettere ordine in un caos che in realtà non vuole affatto essere ordinato. Il suo stesso atelier è come un enorme teatro in cui il palcoscenico, la stanza dei materiali di scena, i camerini degli attori e la sala degli spettatori non sono separati e vengono soltanto spostate delle pareti dietro alle quali si scoprono altri piccoli palcoscenici. Queste costruzioni teatrali risalgono agli anni novanta e sono realizzate soprattutto in legno, stucco, stoffa, tulle, metallo e acrilico. Nel video sul „Giardino Notturno della Marchesa Casati » si può comprendere bene il processo di creazione.

Cristina Crespo in passato cantava, soprattutto musica barocca, e a volte si potrebbe ritenere che nelle sue messe in scena pensi alle opere di Händel o ai lavori di von Lully e Purcell e che in queste scatole teatrali collochi proprio loro, oltre che se stessa. Peraltro tratta molto liberamente le storie  – come lo facevano anche le muse – e sovente conferisce loro una vita propria, come un  autoritratto.

Questi gioielli hanno origine con un complesso lavoro di cesello. I materiali per i suoi feticci li procura lei stessa, cercandoli spesso a lungo. Così ad esempio i „capelli“ più belli provengono dal suk di Marrakesch. Cofanetti di legno, cartone, carta, colore, perle e fili vengono combinati come attraverso una formula magica del Dr. Faustus. Sua nonna le ha lasciato in eredità avanzi di merletti ingialliti, passamanerie e bordure, che lei usa per adornare regine o principesse o le sue muse. Accanto alla Isadora Duncan appena ultimata si trova, mezza nascosta, una piccola teca: „Questa è Dalida“, dice Cristina. Indossa una meravigliosa veste dorata e si rivolge una pistola alla testa. Cristina toglie la marionetta e apre una seconda porta, per così dire un doppio fondo da cui viene alla luce un disco (45 giri) con una canzone di Dalida. Si aprono costantemente porte, da cui emerge il suo passato o quello di un’altra artista. Talvolta anche i destini si mescolano.

Lei idea, disegna, cuce, incolla, combina, dà la forma a fili di ferro e teste di gesso e una volta ultimati gli abitanti passa a costruirne la casa o una grotta, finché arriva finalmente il momento dell’installazione, della messa in scena. Il processo di realizzazione è molto lungo e laborioso, include complessivamente fino a 13 passi da eseguire nell’arco di diverse settimane. Figurine preconfezionate da lei servono come prova. Un lavoro faticoso, dispendioso e paziente. Le marionette portano per lo più i capelli lunghi, scialli fluttuanti e molte collane, come Cristina ama farsi vedere. I busti in ceramica delle muse vengono cotti da lei stessa nel suo atelier di Ostia. 

Oggi Cristina Crespo vive con la famiglia nella periferia di Roma, sulla Cassia al km 12: qui nel Medioevo sostarono i crociati per rinfrescarsi dopo il lungo viaggio prima di fare visita al papa a Roma. Questa importante strada consolare ha una grande rilevanza anche perché conduce al Ponte MIlvio e tutti coloro che nel XVII e XVIII secolo intraprendevano il viaggio di formazione dal nord entravano a Roma passando per questo ponte, esso conduce direttamente a Piazza del Popolo, dove Goethe riceveva i suoi ospiti. Egli infatti divideva con Tischbein un appartamento su Via del Corso, a soli 20 m di distanza dalla piazza.

Benché la sua vita sia profondamente radicata nelle storie del passato, dagli anni novanta Cristina si interessa e si impegna molto anche per l’arte contemporanea ed ha collaborato a lungo ad una serie per l’emittente televisiva italiana „Art News“. In quel periodo hanno avuto origine documentari su Edward Hopper, sul futurismo, Francis Bacon etc. Contemporaneamente è stata spesso ospite ed ha lavorato alla Fondazione Orestiade di Trapani, in Sicilia. Per la rivista d’arte „Cahiers d’art“ Cristina ha illustrato alcuni dossier, tra cui un ciclo su  Friedrich Dürrenmatt (La morte della Pizia) e uno su Novalis (Inni alla notte). È un’artista senza tempo, che si sente a casa in ogni secolo o in nessuno. 

Vorreste fare del tempo una corrente sulle cui rive sedervi a guardarla fluire. Eppure ciò che in voi è senza tempo, sa che la vita è senza tempo. E sa che ieri e domani non sono che il ricordo ed il sogno dell’oggi. (Khalil Gibran, Il Profeta)

Ad aprile 2015 giungerà finalmente l’ora, si aprirà la porta del giardino delle memorie e Apollo e Euterpe accompagneranno con la musica la danza delle muse. 

P1200091

Text in deutscher Sprache

Christa Blenk

 tradotto da Fiorella Pavan

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

Controtempo #6

 

Villa Medici Treppe Villa Medici

Zum sechten Mal findet zur Zeit des Festival Controtempo #6 in der Villa Medici in Rom statt.

Gestern abend, vor einer witzigen Performance von Ondrej Adámek – Airmachine – und einem Gespräch mit zwei ehemaligen Stipendiaten, den Komponisten Sebastian Rivas und Jérôme Combier, wurden im Salon de Musique der Villa Medici das Quartett mouvement (2008) von Goerges Aperghis, eine Uraufführung von Sebastian Rivas – Stains in the Carpet – Quintett mit Kontrabass, und eine von Jérôme Combier Parler longuement de fantómes (beide 2014) sowie Sequenza XIVB (2002) von Luciano Berio.

Jérome Combier hat vor dem Konzert erzählt, dass er mit dieser Komposition den Geist einer alten, für ihn nicht gelungenen Komposition als Stipendiat der Villa Massimo, töten wollte. Einfach auswischen, was war. Sein Werk hört aber dann doch damit auf, dass sich ein Phantom aus dem Lautsprecher meldet. Aber das 25 Minutenstück hat sehr fasziniert und beschäftigt.

Aufgeführt wurden die Stücke mit viel Einsatz, großem Können  und Bravour vom Quartett Béla; der ausgezeichnete Kontrabassist war Florentin Ginot.

Villa Medici Garten

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

100 SCIALOJA Azione e Pensiero

impronte-scialojatoti-scialoja-macro
scialoja-theaterP1220657
Toti Scialoja « Impronte », Aktion Painting, Bühnebilder - Eröffnung am 26/3/15 -MACRO

 

100 SCIALOJA Azione e Pensiero

Zum 100. Geburtstag von Toti Scialoja (1914-1998) organisiert das Macro (Museum für Zeitgenössische Kunst in Rom) eine Hommage dieses italienischen Vertreters der abstrakten Kunst.  Der italienische Maler und Dichter Toti  Scialoja war einer der bekanntesten und bedeutendsten Vertreter der Abstraktion nach dem 2. Weltkrieg.

Sein Einstieg in das Künstlerleben begann schon in den 30er Jahren, als er das künstlerische und literarische Umfeld der Galleria La Cometa in Rom entdeckte. 1937 brach er sein Jurastudium  ab und widmete sich gänzlich der Malerei. Scialoja war  aktives Mitglied der Widerstandsbewegung und  gründete mit 3 anderen Künstlern die Gruppe „I quattro fuori strada“ . Ende der 40er Jahre ging er nach Paris und entdeckte Soutine und die Expressionisten. Der erste Saal ist diesem Zeitabschnitt gewidmet. Eine Reise in die USA Anfang der 50er Jahre hatte direkte Auswirkungen auf seinen Stil, den Umgang mit der Farbe und auf die Textur in seinen Bildern, wie die hier ausgestellten  Bilder, die durch Oberflächenabdruck auf andere Bilder oder Materialen entstanden  Impronte (1957) hängen gleich im nächsten Saal. Der Weg führt weiter über die Transition vom Expressionismus hin zu einer Art Neo-Konstruktivismus,  bis er beim Action Painting à la Pollock oder Motherwell ankommt. Er änderte dadurch nicht nur seinen Stil sondern auch das Format. Seine Arbeiten sind fast ausschließlich wandfüllende Arbeiten von mehreren Quadratmetern.

Die abstrakte Malerei der Bewegung benötigt eine sehr weite Dimension, denn die Bewegung kommt nicht nur aus dem Handgelenk, sondern aus dem ganzen Körper des Menschen, braucht Raum, der Bewegung erlaubt…“ (Toti Scialoja in einem Interview im Januar 1997)

Ein großer und wichtiger Teil der Ausstellung ist seinen Theaterprojekten gewidmet. Der Dichter-Maler Scialoja, der selber Stücke schrieb, übernahm manchmal eigenhändig Regie, Kostüme und Bühnenbild  und schrieb auch noch das Libretto. Schon als knapp 30-jähriger war er eine wichtige Persönlichkeit im römischen und italienischen Theaterleben. Diese Originalzeichnungen sprechen Bände und es fällt leicht, sich das Stück vorzustellen, man bedauert vor allem, nicht dabei gewesen zu sein.

1959 nahm er an der documenta 2 teil,  reiste erneut  nach  New York und Paris bis er 1964 nach Italien zurückkam und an der Biennale von Venedig teilnahm. Später wurde er zum Direktor der Accademia di Belle Arti in Rom ernannt. Ein Amt, das er sehr lange hielt. Später verbrachte er eine geraume  Zeit  im sog „künstlerischen Labor“ der Fondazione Gibellina / Sizilien auf, um das alle großen Maler her nicht herumkommen. 1998 ist er in Rom verstorben.

Die 1999 entstandene Stiftung Scialoja verfügt über 7000 Kunstwerke von Toti Scialoja und seinen Zeitgenossen. Es sind  u.a. Werke zu sehen, die noch nie ausgestellt wurden. Die Ausstellung geht noch bis Mai 2015 und wird abgelöst von einer Fortsetzungsausstellung mit Werke von seinen Kollegen und Freunden wie Burri, Balder, de Kooning, Motherwell, Morando, Twombly etc., die ebenfalls aus der Stiftung kommen bzw. aus Privatsammlungen.

Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

 

Chagall – Love and Life

P1220599 Ausstellungsplakat

Alles was (keine) Flügel hat fliegt: Architekt der Gaukler-Träume

 

Marc Chagalls  (1887-1985) Faszination für den Zirkus, die nostalgische Verliebtheit zu seinem Geburtsort und eine Begeisterung  für die Bibel sowie die außergewöhnlich romantische Verehrung und Liebe zu seiner Frau Bella, die er 1915 heiratete und die 1944 verstarb,  waren seine Motoren und der Ansatzpunkt für diese Ausstellung: Chagall – Love and Life.

Diese kuriose Fusion ließ Chagall seine singenden magisch-surrealen und persönlichen Bilder malen, die aus einem Roman  von Gabriel Garcia Márquez entsprungen sein könnten.  Chagalls fliegende Bauern heißen zwar nicht  Aureliano Buendía und sind keine schillernden Diktatoren oder Politiker in Macondo, aber so stellen wir uns sie vor, wenn sie musizierend an der Seite von Kühen und mysteriösen, dunkelhaarigen Frauen durch die Lüfte gleiten.  Gogols Tote Seelen oder die Fabeln von La Fontaine, wichtig die Illustration der Bibel und die Aufträge des Pariser Galeristen Vollard rundeten den jahrzehntelang anhaltenden Erfolg von Chagall ab. Ein malender, naiver,  harmoniesüchtiger Maler-Poet, ein mythisch-religiöser  Eigenbrödler, der mehrmals in seinem Leben alles verloren hat, das war er.


140 Exponate, darunter  Gemälde, Zeichnungen und Drucke aus dem Israel Museum Jerusalem, die noch nie in Rom waren, werden gezeigt und im Mittelpunkt steht fast ständig seine Frau und ewige Muse,  Bella Rosenfeld. Entweder weil sie in seinen Autoportraits an seiner Seite steht oder fliegt wie „Im Spaziergang“ oder weil er ihre drei Bücher illustriert. Sie ist immer um ihn und verwöhnt und versorgt ihn.


Ein Großteil der Schau sind grafische Werke, die seine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse seiner Jugend in Witebsk, seine Reisen und Traumata, seine Auseinandersetzung mit ihm als Künstler und dem Holocaust und immer wieder mit der  (jüdischen) Religion beleuchten. Die zentralen Themen in seinem Leben laufen hier vorbei. Biblische, hebräische, orthodoxe, religiöse, pagane,  biblische und allegorische Geschichten, Hoffnung, Glaube, Flucht und Feste, wie im Gemälde Liebende oder Die Liebenden (1949) zu sehen ist. Letzteres ist auch das Ausstellungsplakat.

Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust nimmt natürlich auch eine wichtige Rolle in seinen Bildern ein. Er hat dies hier auf den Gekreuzigten übertragen. Die Gouache auf Papier, die 1944 in New York entstand „The Crucified“ spricht davon. Hier malte er sicher wieder ein russisches Dorf. Nicht identifizierte Tote liegen auf der Straße, ein Mann sitzt auf dem Dach und beobachtet die  mit Schnee bedeckte Straße, die  – wie Wegweiser fast – von  Gekreuzigten eingesäumt ist.

Stilprägend für ihn waren einmal seine Heimat und der Zirkus, bei dem ja auch alles möglich ist, Männer verschlucken Schwerte oder können durchs Feuer gehen während sie einer bunt-scheckigen fliegenden Kuh die Hand halten.

 

Fast 100 Jahre hat er gelebt und  den Beginn der Industrialisierung sowie den Verlust der Illusion in der Romantik miterlebt, hatte Kontakt mit en Futuristen und Kubisten Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris , den ersten Weltkrieg, die neue Sachlichkeit, den Aufstieg der Nazis und den zweiten Weltkrieg und den Neubeginn ab den 50er Jahren. Hier ist die weißrussische Zirkus-Folklore genau so wichtig wie der Einfluss in Paris. Chagall übersetzte selber Texte der griechischen Antike,  Orakelhaftes und mythologisch-paganes. Außer ein wenig Zeichenunterricht in seinem Geburtsort hat er nicht viel  Mal- oder Z eichenunterricht bekommen. Und obwohl Chagall sich eigentlich über die Tendenzen der Avantgarde hinweggesetzt hat, fanden die Stile doch alle irgendwann mal für kurze Zeit Eingang in seine Werke. Immer wieder denkt man an die Kubisten und vor allem an die Surrealisten, aber halt anders. Es gibt keine quadratischen Äpfel oder rechteckig-verzerrte Köpfe, dafür fliegende Bauern und Fiedler  sowie Kühe und Pferde, die zwar  auch eher eigen aussehen, aber eben keinem Stil zuzuordnen.

1911 kam er zum ersten Mal nach Paris, ging wieder zurück, weil Bella unglücklich war, traf 1914 in Russland auf den Suprematisten Malewitsch  und kam wieder zurück nach Paris, als er merkte, dass Paris und das Zusammentreffen mit den dort ansässigen Künstlern der Avantgarde und Klassischen Moderne wie Picasso, Matisse oder Modigliani  für ihn unvermeidlicher war ebenso wie die Entdeckung einer Malers wie der Romantiker Delacroix und sogar die Impressionisten .

Die Nationalsozialisten betrachteten ihn natürlich als entartet und als Maler jüdischer Herkunft musste er fliehen, dies gelang ihm 1941 – er ging nach New York. 1948 nahm er das Pariser Künstlerleben wieder auf und stellte internationale aus, nahm an Biennale von Venedig und an Documenta, I, II und III teil.  den 60er Jahren malte er die Kirchenglasfenster von Metz und später die von Reims. Gemeinsam mit Matisse arbeitete er an einem Kirchenfenster in New York 1954 und schon mit 91 Jahren malte er das einzige Kirchenfenster in  einer deutscher Kirche, St. Stephan in Mainz hat auch deswegen über 200 000 Besucher im Jahr.   97-jährig starb er 1985 in Saint-Paul-de-Vence.

Impressionismus, Fauvismus, Suprematismus, Kubismus, Orphismus, Realismus (magischer), Surrealismus sind durch den engen Kontakt von Chagall mit den Vertretern dieser Kunstrichtung unweigerlich kurzfristig in seine Bilder eingeflossen und dann wieder verschwunden. Ähnlich wie Joyce, brachte er alles was ihm grad durch den Kopf geht auf die Leinwand. Vergangenes,  Aktuelles oder Zukünftiges.

Und: wenn wir es nicht eh schon wussten, dann jetzt nochmal: Chagall machte Chagallismus!

Ansonsten erscheint die Ausstellung ein wenig mickrig. Der Großteil der Zeichnungen, Illustrationen oder Radierungen ist in sehr schlecht beleuchteten,  in eh schon dunklen Ausstellungsräumen,  Glaskästen so untergebracht, dass man sich nicht annähern kann um genauer hinzusehen ohne den eigenen Schatten zu sehen. Das ist sehr schade. Als Entschädigung dafür, darf man sich dann am Schluss der Ausstellung in das Gemälde « Der Spaziergang » hineinprojizieren.

Kuratiert ist die Ausstellung von Ronit Sorek und sie ist noch bis Ende Juli im Chiostro del Bramante zu sehen.

P1220604 in seinem Atelier in Paris in den 60er Jahren

Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

 

opera-bis – Promenade musicale et thêatrale

fichier pdf Opera-bis livre blogfichier pdf Nouvel -intérieur-v5

Helena Aikin ← click to read

Illlustrationen u.a. vom Véronique Pettit-Laforet, Helena Aikin (Titelblatt), June Papineau, Cesar Borja etc.

 

Véronique Pettit LaforetDominique Cozettepetri_june papineau Cesar Borja

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

 

 

Pierre Boulez zum 90. Geburtstag

 

P1220341

 

Die Philharmonie Paris und das Musik-Museum feiern den größten lebenden Komponisten mit einer interessanten und umfangreichen  Ausstellung. Boulez als Komponist, Dirigent, Pädagoge, Intellektueller, Jäger und Sammler. Die Ausstellung zeigt, wie Literatur, Malerei, Theater oder Architektur in seine Kompositionen eingeflossen sind und umgekehrt.

P1220333 
Philharmonie 1 und 2

Pierre Boulez zum 90. Geburtstag

Die Schau findet in der Philharmonie 2, la Cité de la Musique statt,  direkt gegenüber der noch nicht ganz fertig gestellten aber gerade eröffneten Philharmie 1 des französischen Stararchitekten Jean Nouvel. Initiator und Antreiber für diesen Bau war Pierre Boulez. Die beiden Konzertkomplexe sind Teil des Parc de la Villette im 19. Arrondissement und der Hauptsitz des Orchestre de Paris.

Über drei Jahre hat die Kommissarin Sarah Barbedette diese Ausstellung vorbereitet und  194 Exponate zusammen geholt: Partituren, Gemälde, Briefe, Manuskripte, Photos, Zeitungsausschnitte etc., die auf zwei Etagen im Dämmerlicht und ganz intim zu sehen sind. Leben, Arbeit und Philosophie dieses großen Menschen und Musikers soll hier entdeckt und verbunden werden.

Boulez hat ihr ziemlich freie Hand gelassen, sagt Barbedette. Chronologisch und thematisch aufgebaut  stützt sich die Ausstellung auf Kompositionen wie „Deuxième Sonate, Le Marteau sans maître, Pli selon pli, Rituel, Répons, Sur Incises, die in einen Dialog mit Joyce oder Mallarmé, Paul Klee, Bacon, Kandinsky, Cezanne, Chéreau oder Frank Gehry treten. Die Musik hört man überall aber besonders intensiv in den dafür vorgesehenen Ruhe-Musik-Räumen, in einem davon pendelt ein Mobile von Calder zu den Tönen.

Mit Kopfhörer, die man mit dem Kauf der Eintrittskarte bekommt, wandelt man an den 270 Exponaten vorbei und kann die  Interviews und Musikfragmente auf Abruf anhören. Zwischendrin immer wieder sog. Musikräume – minimal und dunkel – die zum Hinsetzen und einer Auseinandersetzung einladen. In einem dieser Räume hängt ein Mobile von Calder, das von  einem leichten unsichtbaren Wind bewegt, die Töne begleitet.

Boulez’ drei Klaviersonaten entstanden zwischen 1947 und 1958 und weisen noch letzte Huldigungen an die bereits vergangenen musikalischen Formen und Verpflichtungen auf. Die Deuxième Sonate (also die zweite), ist ein Schisma. Sie versetzte mit ihren radikalen Positionen den Hörer in einen ästhetischen Schockzustand und bugsierte ihn in eine emotionslose und graue Sackgasse.  Inspiriert und mit Strawinskys krassen neuen Rhythmen, Schönbergs neuen Tonreihen  und Debussys sinnlicher Musik und auch die neuen Geräusche der elektronischen Musik im Gepäck befreite sich Boulez durch  Mallarmés Buch „le livre“ (hier überlässt es der Dichter dem Leser, welche Seite er zuerst lesen will) und  fordert hier vom Interpreten die Entscheidung, wie es an bestimmten Stellen weitergehen sollte. Boulez nannte dies das „aleatorische Prinzip“ – d.h. Die strenge Serie wird durch einen irgendwie organisierten Zufall ersetzt, man drückt einen beliebigen Schalter und eine vorher nicht identifizierte Tür öffnet sich.

Messiaen, sein Lehrer, nannte ihn Robespierre Boulez, der alles nieder machen würde, was sich ihm in den Weg stellte. Ihm, Boulez,  würde es an Ehrfurcht und Verehrung fehlen“.   Vielleicht übertrieben, wenn man folgenden Satz von Boulez interpretiert: Man muss dem Werk das man anhört, interpretiert oder komponiert einen profunden Respekt seiner eignen Existenz wegen entgegen bringen. So als wäre es eine Angelegenheit von Leben oder Tod   (« Il faut avoir vis-à-vis de l’œuvre que l’on écoute, que l’on interprète ou que l’on compose, un respect profond devant l’existence même. Comme si c’était une question de vie ou de mort« ). Diese totale Befreiung aus dem starren seriellen Musikgefängnis führte für Boulez zum Bruch mit seinen Musikerkollegen wie Stockhausen, Nono und Henze.

Boulez hat 1969 das IRCAM gegründet und es von 1977-1992 geleitet. 1995 hat der die Cité dela Musique eingeweiht. Sein Ensemble Intercontemporain ist seitdem dort angesiedelt.

Die Ausstellung, die noch bis zum 26.06.2015 läuft,  ist nicht leicht zu verarbeiten und man braucht viel Zeit, wenn man etwas von ihr haben will. Viel lesen und hören und vergleichen, aber anschließend versteht man Pierre Boulez besser – oder jedenfalls bildet man sich das ein.

Christa Blenk

 

Votre nom : (oblig.)
Votre email : (oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)
Vérification :
 

12345...29

mauer in Rom

mauer in Rom

Foto: Christa Blenk

Aktuell in Rom

- Roma Barocca - Palazzo Cipolla
- „L’età del’Angoscia" -Kapitol
- Toti Scialoja - MACRO
- Matisse - Scuderie del Quirinale
- Chagall- Chiostro del Bramante
- Morandi - Complesso del Vittoriano
- Una Città Nuova - Ara Pacis
- Musica nella Roma di Bernini - St. Agnese in Agone
- Figaros Hochzeit in der Oper

palazzo Cipolla

palazzo Cipolla

Barocco a Roma
Palazzo Cipolla

Archives

Visiteurs

Il y a 1 visiteur en ligne

frauen-mauer-San Lorenzo

frauen-mauer-june2


LES PEINTURES ACRYLIQUES DE... |
ma passion la peinture |
Tom et Louisa |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | L'oiseau jongleur et les oi...
| les tableaux de marie
| création